Оркестровка

редактировать
Написанная от руки музыкальная партитура для Акта 2 из оперы Der Freischütz Автор Карл Мария фон Вебер, написанный в 1820-х годах. Партитура содержит все партии для певцов, а также части аккомпанемента и мелодии для оркестра.

Оркестровка - это изучение или практика написания музыки для оркестр (или, более свободно, для любого музыкального ансамбля, например, концертная группа ) или адаптации музыки, написанной для другого носителя для оркестра. Оркестровка, также называемая «инструментовкой», - это назначение различных инструментов для воспроизведения различных частей музыкального произведения (например, мелодия, басовая линия и т. Д.). Например, произведение для фортепиано соло может быть адаптировано и оркестровано так, чтобы оркестр мог исполнять произведение, или произведение для концертного оркестра может быть оркестровано для симфонического оркестра.

В классической музыке композиторы исторически оркестровали свою собственную музыку. Лишь постепенно на протяжении истории музыки оркестровка стала рассматриваться как отдельное композиционное искусство и отдельная профессия. В современной классической музыке композиторы почти всегда оркестрируют свои собственные произведения.

Однако в музыкальном театре, музыке из фильмов и других коммерческих носителях обычно в той или иной степени используются оркестраторы и аранжировщики, поскольку временные ограничения и / или уровень подготовки композиторов может помешать им самим оркестрировать музыку.

Точная роль оркестратора в музыке для фильмов сильно варьируется и во многом зависит от потребностей и набора навыков конкретного композитора.

В музыкальном театре композитор обычно пишет партитуру для фортепиано / вокала, а затем нанимает аранжировщика или оркестратора для создания инструментальной партитуры для пит-оркестра.

В джазе биг-бэндов композитор или автор песен пишет отводный лист, который содержит мелодию и аккорды, а затем один или другие оркестраторы или аранжировщики «конкретизируют» эти основные музыкальные идеи, создавая партии для саксофонов, труб, тромбонов и ритм-секции (бас, фортепиано / джаз-гитара / Хаммонд орган, барабаны).

Содержание

  • 1 Как профессия
  • 2 Практика
  • 3 Примеры из репертуара
    • 3.1 И.С. Бах
    • 3.2 Рамо
    • 3.3 Гайдн
    • 3.4 Моцарт
    • 3.5 Бетховен
    • 3,6 Берлиоз
    • 3,7 Вагнер
    • 3,8 Малер
    • 3,9 Дебюсси
  • 4 В качестве адаптации
  • 5 Оркестровка фильма
    • 5.1 Процесс
  • 6 Тексты
  • 7 См. Также
  • 8 Ссылки
  • 9 Внешние ссылки

Как профессия

оркестратор - обученный музыкальный профессионал, который назначает инструменты оркестру или другому музыкальный ансамбль из музыкального произведения, написанного композитором, или который адаптирует музыку, сочиненную для другого носителя, для оркестра. Оркестраторы могут работать для музыкального театра производства, кинопроизводства компаний или студий звукозаписи. Некоторые оркестраторы преподают в колледжах, консерваториях или университетах. Обучение, проводимое оркестраторами, варьируется. Большинство из них закончили формальное послесреднее образование в области музыки, такое как бакалавр музыки (B.Mus.), магистр музыки (M.Mus.) Или диплом художника. От оркестраторов, преподающих в университетах, колледжах и консерваториях, может потребоваться степень магистра или доктора наук (последняя может быть докторской или докторской степенью). Оркестраторы, работающие в кинокомпаниях, музыкальных театральных труппах и других организациях, могут быть наняты исключительно на основании их опыта оркестровки, даже если они не имеют академических степеней. В 2010-х годах, поскольку процент преподавателей, имеющих окончательные степени и / или докторские степени, является частью рейтинга учебного заведения, это приводит к тому, что все большее количество высших учебных заведений требует окончательных и / или докторских степеней.

На практике

Термин оркестровка в его специфическом смысле относится к способу использования инструментов для изображения любого музыкального аспекта, такого как мелодия, гармония или ритм. Например, мажорный аккорд до состоит из нот C, E и G. Если ноты удерживаются на протяжении всего такта такта, композитор или оркестратор должен решить, на каком инструменте (инструментах) играть этот аккорд и в каком регистре . Некоторые инструменты, включая деревянные духовые и медные, являются монофоническими и могут воспроизводить только одну ноту аккорда за раз. Однако в полном оркестре есть более одного из этих инструментов, поэтому композитор может выбрать для выделения аккорда в его основной форме группу из кларнетов или труб (с отдельными каждому инструменту дается одна из трех нот аккорда). Другие инструменты, в том числе струнные, фортепиано, арфа и тональная перкуссия, являются полифоническими и могут играть больше чем по одной ноте за раз. Таким образом, если композитор / оркестратор желает, чтобы струны играли мажорный аккорд C, он может назначить нижний C для виолончелей и басов, G для альтов, а затем высокий E для вторых скрипок и ми на октаву выше первых скрипок. Если композитор / оркестратор хочет, чтобы аккорд воспроизводился только первой и второй скрипками, он может дать второй скрипке низкий C и дать первым скрипкам двойную остановку нот G (открытая строка) и E.

Дополнительно в оркестровке ноты могут быть помещены в другой регистр (например, транспонированы вниз для басов ), удвоены (как в той же, так и в разных октавах) и изменены с разным уровнем динамики. Выбор инструментов, регистров и динамики влияет на общий цвет тона . Если бы аккорд до мажор был оркестрован для труб и тромбонов, играющих фортиссимо в своих верхних регистрах, это звучало бы очень ярко; но если тот же аккорд был оркестрован для Celli и струнных басов, играющих sul tasto, удвоенный фаготами и басами кларнет, это может показаться тяжелым и темным.

Обратите внимание, что хотя в приведенном выше примере обсуждалась оркестровка аккорда, мелодия или даже отдельная нота могут быть оркестрованы таким образом. Также обратите внимание, что в этом конкретном смысле слова оркестровка не обязательно ограничивается оркестром, поскольку композитор может оркестровать тот же самый аккорд до мажор, скажем, для квинтета деревянных духовых инструментов, струнного квартета. или концертная группа. Каждый разный ансамбль позволяет оркестратору / композитору создавать разные тональные «цвета» и тембры.

A мелодия также оркестрована. Композитор или оркестратор могут думать о мелодии в голове, играя на пианино или органе. Как только они придумали мелодию, они должны решить, какой инструмент (или инструменты) будет играть эту мелодию. Один из широко используемых подходов к мелодии - назначить ее первым скрипкам. Когда первые скрипки играют мелодию, композитор может сделать так, чтобы вторые скрипки удвоили мелодию на октаву ниже, или вторые скрипки сыграли партию гармонии (часто в третях и шестых). Иногда для усиления эффекта композитор указывает в партитуре, что все струны (скрипки, альты, виолончели и контрабасы) будут воспроизводить мелодию в унисоне одновременно. Обычно, даже если инструменты воспроизводят одни и те же названия нот, скрипки будут играть ноты очень высокого регистра, альты и виолончели будут играть ноты нижнего регистра, а контрабасы будут играть самые глубокие и низкие ноты.

Кроме того, деревянные духовые и духовые инструменты могут эффективно передавать мелодию, в зависимости от эффекта, который желает композитор / оркестратор. трубы могут исполнять мелодию в мощном высоком регистре. В качестве альтернативы, если тромбоны играют мелодию, высота звука будет ниже, чем у трубы, а тон будет тяжелее, что может изменить создаваемый музыкальный эффект. В то время как виолончелям часто отводится роль аккомпанемента в оркестровке, есть известные случаи, когда виолончели назначают мелодию. В еще более редких случаях секции контрабаса (или основного баса) можно придать мелодию (например, соло контрабаса в высоком регистре в Прокофьева Сюита лейтенанта Кидже ).

При назначении мелодии определенной секции, такой как секция струнных или деревянных духовых, будет хорошо работать, поскольку струнные инструменты и все деревянные духовые инструменты хорошо сочетаются друг с другом, некоторые композиторы передают мелодию одной секции, а затем мелодия дублируется другой частью или инструментом из другой части. Например, мелодия, сыгранная на первых скрипках, может быть удвоена с помощью глокеншпиля, который добавит мелодии сверкающий, подобный колокольчику цвет. В качестве альтернативы мелодию, которую играют пикколо, можно было бы удвоить с помощью челесты, что добавило бы яркости звуку.

В 20-м и 21-м веках в оркестр начали включать электрические и электронные инструменты, такие как электрогитара, играемая через гитарный усилитель, электробас, воспроизводимый через усилитель баса , терменвокс и синтезатор. Добавление этих новых инструментов дало композиторам новые возможности для создания тональных «цветов» в их оркестровке. Например, в конце 20 века и позже композитор мог иметь мелодию, сыгранную на первых скрипках, дублированную футуристическим синтезатором или терменвоксом для создания необычного эффекта.

Оркестровые инструменты обозначаются сокращенным формульным соглашением, а именно: флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, труба, тромбон, туба. Подробности можно заключить в скобки. Точка отделяет одного игрока от другого, косая черта указывает на удвоение. Литавры и перкуссия обозначаются 2Tmp + количество ударов.

Например, 3 [1.2.3 / pic] 2 [1.Eh] 3 [1.2.3 / Ebcl / bcl] 3 [1.2 / cbn.cbn] tmp + 2 интерпретируется как:

  • 3 флейтиста, 3-е удвоение на пикколо («удвоение» означает, что исполнитель может играть на флейте и пикколо)
  • 2 гобоиста, 2-й играет на валторне из всех
  • 3 кларнетистов, 3-е удвоение также на кларнете E-flat и бас-кларнет
  • 3 фагота, 2-й дублер на контрабаготе, 3-й играет только контра
  • литавры + 2 ударных.

Например, Симфония Малера 2 получает оценку: 4 [1 / рис.2 / рис. 3 / рис.4 / рис] 4 [1.2.3 / Eh.4 / Eh] 5 [1.2.3 / bcl.4 / Ebcl2.Ebcl] 4 [1.2.3.4/cbn] - 10 8 4 1- 2tmp + 4-2 л.с.- орг- ул.

Примеры из репертуара

И.С. Бах

В эпоху барокко композиторы проявляли растущее понимание выразительного потенциала оркестровки. В то время как в некоторых произведениях раннего барокко нет указаний на то, на каких инструментах следует играть пьесу, выбор инструментов остается за лидером музыкальной группы или концертмейстером, есть произведения в стиле барокко, в которых указаны определенные инструменты. Оркестровое сопровождение арии 'et misericordia' из произведения Дж. С. Баха Magnificat, BWV243 (1723) включает приглушенные струнные , удвоенные флейтами, тонкое сочетание мягких инструментальных тембров <641 BWV65, который Джон Элиот Гардинер (2013, стр. 328) описывает как «одно из высших достижений первого рождественского сезона Баха», демонстрирует мастерство композитора в своем ремесле. В интервале восьми тактов мы слышим рекордеры, гобои да какча, валторны и струнные, создающие «блестящий блеск» контрастирующих тембров, звучности и текстур, начиная от двух валторн и струны на педали. в первом такте к «повторному изложению унисонной темы октавы, на этот раз всеми голосами и инструментами, распределенными по пяти октавам» в тактах 7-8:

Вступительное оркестровое введение в JS Кантата Баха, BWV65. Вступительное оркестровое вступление к И.С. Кантата Баха, BWV65.

Игорь Стравинский (1959, с. 45) восхищался мастерством Баха как оркестратора: «Какое бесподобное инструментальное письмо Баха. Вы можете почувствовать запах смолы [(канифоли)] в его партиях скрипки [и] ощутить вкус тростника в гобоях ».

Рамо

Жан Филипп Рамо был знаменит за «красноречие [его] оркестрового письма, которое было чем-то совершенно новым... - с чувством цвета [(т. е. цвета тона или тембра )], которое в целом является« современным »». В 'The Entrance of Polymnie' из его оперы Les Boréades (1763) преобладающая струнная текстура пронизана нисходящими масштабными фигурами на фаготе, создавая изысканное сочетание тембров:

'L' Entrée de Polymnie »из« Les Boréades »Рамо. « L'Entrée de Polymnie »из Les Boréades by Rameau.

В арии« Rossignols amoureux »из его оперы Ипполит и Ариси, Рамо пробуждает звук влюбленных соловьев с помощью двух флейт, смешивающихся с соло скрипки, в то время как остальные скрипки играют устойчивые ноты на заднем плане.

Рамо 'Rossignols amoureux' из Ипполита и Ариси Рамо 'Rossignols amoureux' из Ипполита и Ариси

Гайдн

Джозеф Гайдн был пионером симфонической формы, но он также был пионером оркестровки. В менуэте Симфонии № 97 «мы можем понять, почему Римский-Корсаков объявил Гайдна величайшим мастером оркестровки. Уму-тьфу-тьфу в немецком танцевальном ансамбле передано с высочайшей изысканностью, удивительно с помощью литавр и пианиссимо, а деревенскому глиссандо … придана привередливая элегантность благодаря грациозным нотам в рожках. как при удвоении мелодии на октаву выше соло скрипки. Эти детали предназначены не для смешивания, а для рельефа; они индивидуально изысканы ».

Гайдн, Симфония 97, третья часть, такты 109-118 Гайдн, Симфония 97, третья часть, такты 109-117.png Гайдн, Симфония 97, третья часть, такты 109-118

Еще один пример воображения и изобретательности Гайдна, который показывает, насколько хорошо он понимал, как оркестровка может поддерживать гармонию, можно найти в заключительных тактах второй части его Симфонии № 94 («Симфония-сюрприз»). Здесь гобои и фаготы берут верх над темой, в то время как поддерживаются аккорды в струнах сопровождают его «мягкой, но очень диссонирующей гармонией. «Флейта, валторны и литавры добавляют к миксу, все вносят свой вклад в« атмосферу сверхъестественной остроты », характеризующую это атмосферное заключение.

Гайдн, Симфония 94, такты второй части 143-156 Гайдн, Симфония 94, вторая часть, такты 150-157.png Гайдн, Симфония 94, секунда стержни движения 143–156

Моцарт

Моцарт «был остро чувствителен к вопросам инструментовки и инструментальных эффектов, когда дело касалось оркестрового письма», включая «скрупулезное отношение к расстоянию между аккордами». H. К. Роббинс Лэндон восхищается «великолепной размытостью цвета, отображаемой в партитурах Моцарта». Например, первая часть Симфонии № 39 (K543) содержит «очаровательный диалог между струнными и деревянными духовыми инструментами», который демонстрирует изысканное слуховое воображение композитора для смешивания и контраста тембров. Такты 102-3 имеют широко разнесенный тембр в диапазоне четырех октав. Первая и вторая скрипки переплетаются изогнутыми параллельными мелодическими линиями, разнесенными на одну десятую, подкрепленными точкой педали в контрабасах и устойчивой октавой в валторнах. Духовые инструменты реагируют в тактах 104-5, сопровождаемые паучьей восходящей хроматической линией виолончели.

Симфония 39, первая часть, такты 102-119 Симфония 39, первая часть, 102 такта -105

Изящное продолжение этого - кларнеты и фаготы с нижними струнами, обеспечивающими басовые ноты.

Симфония 39, первая часть, такты 106-109

Затем фраза для струнных смешивается пиццикато виолончели и басы со смычками на скрипках и альтах, игра в основном в третях:

Симфония 39, первая часть, такты 110-114

Деревянные духовые инструменты повторяют эти четыре такта со скрипками, добавляя контр- мелодия на фоне виолончели и баса арко. Альты добавляют здесь решающую гармоническую окраску своей ре-бемоль в 115-м такте. В 1792 году один из первых слушателей восхищался великолепной оркестровкой этой части, «невыразимо грандиозной и богатой идеями, с поразительным разнообразием почти во всех частях облигато».

Симфония 39, первая часть, такты 115–119

«Главная черта [его] оркестровки - это плотность Моцарта, которая, конечно же, является частью его плотности мысли». Другой важной техникой оркестровки Моцарта была антифония, обмен музыкальными мотивами или «идеями» между разными группами оркестра по принципу «вызов и ответ». В антифонной части композитор может попросить одну группу инструментов представить мелодическую идею (например, первые скрипки), а затем заставить деревянные духовые «ответить», повторив эту мелодическую идею, часто с некоторыми вариациями. В трио части менуэта из его Симфонии № 41 (1788) флейта, фаготы и валторна обмениваются фразами со струнными, причем первая строка скрипки удваивается на октава первым гобоем:

Трио-часть Менуэта из Симфонии № 41 Моцарта. Трио-часть Менуэта из Симфонии № 41 Моцарта.

Чарльз Розен (1971, стр. 240) восхищается умением Моцарта оркестровать свои фортепианные концерты, особенно Концерт ми-бемоль мажор, K482, произведение, которое ввело в микс кларнеты. «В этом концерте наибольшая музыкальная зависимость от цвета тона, что, действительно, почти всегда восхищает. Один прекрасный пример его звучности находится в самом начале ».

Концерт Моцарта для фортепиано с оркестром K482, первая часть такта 1-12 Концерт Моцарта для фортепиано с оркестром K482, первая часть такта 1-6

Оркестровый tutti в первых двух тактах отвечает только валторна и фагот, во 2–6 тактах. Этот отрывок повторяется с новой аранжировкой:

Концерт Моцарта для фортепиано с оркестром K482, первая часть, такты 7-12.

«Здесь у нас есть необычный звук скрипок, обеспечивающий бас для сольных кларнетов. Простота последовательности концентрирует весь наш интерес на цвете тона, и последующее - серия соло деревянных духовых инструментов - сохраняет его там. На самом деле оркестровка повсюду имеет большее разнообразие, чем Моцарт хотел или нуждался раньше, и соответствует блеску, очарованию и грации первой части и финала ».

Бетховен

Новаторское мастерство Бетховена в оркестровке и его понимание эффекта выделения, контрастирования и смешивания различных инструментальных цветов хорошо иллюстрируются в Скерцо его Симфонии № 2. Джордж Гроув просит нас отметить «внезапные контрасты как в количестве, так и в качестве звука… сначала у нас есть полный оркестр, затем одна скрипка, затем две валторны, затем две скрипки, затем снова весь оркестр, все в пределах полдюжины тактов ". «Оценка, полоса этого, за которой следует полоса того, практически уникальна, и можно представить себе хаос, царящий на первой репетиции, когда многие игроки, должно быть, были застигнуты врасплох».

Бетховен, Симфония 2, скерцо такты 1 -8 Симфония 2 скерцо тактов 1-8

Еще одна демонстрация непревзойденного мастерства Бетховена в получении максимального разнообразия из, казалось бы, невзрачного и довольно простого материала, может быть найдена в первой части Концерта для фортепиано с оркестром №563>. 5 ми-бемоль ('Император') Opus 73 (1810). Второй субъект сонатной формы - обманчиво простая мелодия, которая, по словам Фиске (1970, стр. 41), «ограничена нотами, играемыми на валторнах, для которых она должна быть специально разработана». Эта тема проявляется в пяти различных сочетаниях на протяжении всего движения, с изменениями mode (от мажорного к минорному), динамики (от форте до пианиссимо ) и смешение инструментального цвета, которое варьируется от смелых tutti отрывков до самых тонких и дифференцированных эпизодов, где инструментальные звуки сочетаются часто весьма неожиданным образом:

Второй предмет тема из первой части Концерта для фортепиано с оркестром № 5 Бетховена (Император) Вторая тема из первой части Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (Император) Бетховена

Тема сначала появляется в минорной ладе во время оркестрового вступления, выполненный с использованием артикуляции стаккато и оркестрованный в самых нежных и очаровательных цветах:

Дополнительная версия темы Дополнительная версия темы.

За ней следует более простая версия в мажорный ключ, с рогами в сопровождении струн. Тема теперь проигрывается легато валторнами в сопровождении устойчивой педали в фаготах. Скрипки одновременно играют тщательно разработанную версию темы. (См. Также гетерофония.) Литавры и нижние струны пиццикато добавляют дополнительный цвет к этой разнообразной палитре звуков. «Учитывая, что ноты практически одинаковы, разница в действии огромна»:

Основная версия темы, с рогами, играющими мелодию Основная версия темы, с рогами, играющими мелодию.

Когда входит соло-фортепиано, его правая рука играет вариант минорной версии темы в ритме триоли с аккомпанементом струн пиццикато (щипковых) на дополнительных долях:

Минорная версия тема, правая рука фортепьяно воспроизводит мелодию в триолях Версия минорной тональности темы, правая рука фортепьяно разрабатывает мелодию в триолях.

За этим следует жирное tutti утверждение тема, "когда весь оркестр выбивает ее агрессивным полу- стаккато.

высказывание тутти темы утверждение темы тутти.

Минорная версия темы также появляется в каденция, сыгранная стаккато сольным фортепиано:

Сольное фортепианное изложение темы в каденции Сольное фортепианное изложение темы в каденции.

За этим, наконец, следует переформулировка версии в мажорной тональности, в которой рожки играют легато в сопровождении струн пиццикато и филигранно арпеджио в фортепьяно соло:

Final постановка темы в мажорной тональности в рожках после окончания каденции Заключительное изложение темы в мажорной тональности в рожках после окончания каденции.

Фиске (1970) говорит, что Бетховен показывает «Великолепный поток изобретений» благодаря этим разнообразным методам лечения. «Разнообразие настроений, которые может передать эта тема, безгранично».

Берлиоз

Самым значительным оркестровым новатором начала XIX века был Гектор Берлиоз. (Композитор был также автором Трактата об инструментах.) «Он был привлечен к оркестру как к своему избранному медиуму инстинктивно… и узнав точные возможности и тембры отдельные инструменты, и именно на этом сырье его воображение работало, создавая бесчисленные новые звучания, очень поразительные, если рассматривать их как совокупность, чрезвычайно поучительные для более поздних композиторов, и почти все они точно соответствовали их драматическим или выразительным целям ». Многочисленные примеры оркестрового волшебства Берлиоза и его склонности вызывать необыкновенную звучность можно найти в его Фантастической симфонии. Начало четвертой части, озаглавленной «Марш на эшафот», представляет собой то, что в то время (1830 г.) должно было казаться причудливым сочетанием звуков. Литавры и контрабасы играют толстые аккорды на фоне рычащей приглушенной меди:

Марш на Эшафот из Фантастической симфонии Берлиоз, Марш на Эшафот из Фантастической Симфонии

«Хотя он происходит от Бетховена, Берлиоз использует особенности, которые противоречат правилам композиции в целом, такие как близкие аккорды в нижнем регистре контрабасов ».

Берлиоз также был способен передать большую деликатность в своем инструментальном письме. Особенно ярким примером является скерцо «Queen Mab » из симфонии Ромео и Джульетта, которое Хью Макдональд (1969, стр. 51) описывает как «высшее упражнение Берлиоза. в легкой оркестровой фактуре, блестящей, тонкой ткани, prestissimo и pianissimo почти без пауз:

Берлиоз, скерцо королевы Маб из «Ромео и Джульетта» Берлиоз, королева Маб скерцо из «Ромео и Джульетта»

Булез указывает, что очень быстрый темп, должно быть, предъявлял беспрецедентные требования к дирижерам и оркестрам того времени (1830 г.): «Из-за быстрых и точных ритмов стаккато, которые должны быть ровными и регулярными во всем регистров, из-за отдельных нот, которые появляются прямо в конце такта на третьей четверти... все они должны встать на свои места с абсолютно идеальной точностью ».

Макдональд выделяет отрывок ближе к концу скерцо где «Звуки становятся более воздушными и волшебными, низкий кларнет, высокие арфы и колокольчик. как старинные тарелки… Скорость и очарование механизма непреодолимы; это одна из самых неземных и блестящих музыкальных произведений из когда-либо написанных ».

Берлиоз, оркестровая текстура из скерцо Queen Mab Берлиоз, оркестровая текстура из скерцо Queen Mab

В New Grove Dictionary говорится, что для Берлиоза оркестровка «была неотъемлемой частью композиции, а не чем-то прикладным к законченной музыке... в его руках тембр стал чем-то, что можно было использовать в произвольных комбинациях, как художник может использовать свою палитру, не подчиняясь требования линии, и это приводит к богатому оркестровому ресурсу Дебюсси и Равеля ».

Вагнер

После Берлиоза Рихард Вагнер был главным пионером в развитии оркестровки в 19 веке. Пьер Булез говорит о «абсолютном богатстве оркестровки Вагнера и его неудержимом инстинкте новаторства». Питер Лэтэм говорит, что Вагнер «уникально ценил возможности цвета, присущие инструментам, находящимся в его распоряжении, и именно этим он руководствовался как при выборе новых рекрутов для оркестровой семьи, так и при обращении с ее постоянными членами. Хорошо известное разделение этой семьи на струнные, деревянные духовые и медные с перкуссией по мере необходимости, он унаследовал от великих классических симфонистов, такие изменения, которые он внес, были в направлении дальнейшего разделения этих групп ». Лэтэм приводит в качестве примера звучность вступления оперы Лоэнгрин, где «эфирное качество музыки» связано с тем, что скрипки «разделены на четыре, пять или даже восемь частей вместо этого. из двух обычных ».

Вагнер, Прелюдия к Лоэнгрину Слушайте

« Мажорный аккорд, с которого начинается Прелюдия Лоэнгрина, в верхнем регистре, с использованием гармоник и удерживается в течение долгое время позволяет нам рассмотреть все его детали.Это, несомненно, мажорный аккорд, но это также высокие струнные, гармоники, длинные ноты, что придает ему всю выразительность, но выразительность, в которой акустические особенности играют центральную роль, поскольку мы до сих пор не слышали ни мелодии, ни гармонической прогрессии ». По мере становления композитора, особенно благодаря своему опыту создания Кольца, Вагнер «все чаще использовал контраст между чистыми и смешанными цветами, доведя до совершенства искусство перехода. от одной области звучности к другой ». Например, в вызывающей воспоминания "Fire Music", которая завершает Die Walküre, "множественные арпеджиации духовых аккордов и противоположное движение в струнах создают колебания тона почти буквально совпадают с визуальным мерцанием пламени ».

Огненная музыка Вагнера из Die Walküre Огненная музыка Вагнера из Die Walküre

Роберт Крафт обнаружил, что последняя опера Вагнера Парсифаль была произведением, в котором «сила Вагнера находится на вершине... Оркестровые смеси и разделения беспрецедентны ». Крафт цитирует сложную аранжировку единственной мелодической линии, открывающей оперу:

Вступление к прелюдии Парсифаля Вступление к прелюдии к Парсифалю

«Парсифаль использует совершенно новые цвета оркестровой музыки… Без помощи партитуры, даже если он звучит так». очень чувствительный слух не может различить инструменты, играющие в унисон в начале прелюдии. Скрипки делятся пополам, затем удваиваются виолончели, кларнет и фагот, а также, в верхней части фразы, альт-гобой [английский рожок Полная новизна этого изменения цвета гобоя, как по интенсивности, так и по тембру, может быть оценена только после того, как тема будет повторена в гармонии и в одной из самых великолепных оркестровок даже Вагнера Technicolor воображения.”

Позже, во время вступительной сцены первого акта Парсифаля, Вагнер заменяет смелые духовые инструменты более мягкими струнами, показывая, что один и тот же музыкальный материал ощущается очень по-разному при передаче между контрастными семействами инструментов:

Контрастный орк. группы от Прелюдии до Первого Акта Парсифаля Контрастные оркестровые группы от Прелюдии до Первого Акта Парсифаля

С другой стороны, прелюдия к опере Тристан и Изольда иллюстрирует разнообразие что Вагнер мог извлечь, комбинируя инструменты из разных оркестровых семейств с его точными обозначениями динамики и артикуляции. Во вступительной фразе виолончели поддерживаются духовыми инструментами:

Вагнер, Тристан Прелюдия, вступление Вагнер, Тристан прелюдия, вступление.

Когда эта идея возвращается к концу прелюдии, инструментальные цвета слегка разнообразны, со звуками, которые были новыми для оркестра 19 века, такими как английский рожок и бас-кларнет. Они, вместе со зловещим грохотом литавр, эффективно передают задумчивую атмосферу:

Вагнер, Тристан Прелюдия, закрывающие такты Вагнер, Тристан Прелюд, закрывающие такты.

«Впечатляет то, как Вагнер… производит баланс. в его произведениях. В этом отношении он настоящий гений, несомненно, вплоть до разработки точного количества инструментов ». Булез «очарован точностью, с которой Вагнер измеряет оркестровый баланс, [который]… содержит множество деталей, которые он достиг с поразительной точностью». По словам Роджера Скратона, «редко с тех пор, как Бах вдохновенно использовал партии облигато в своих кантатах, инструменты оркестра так тщательно и с любовью адаптировались к их выразительной роли Вагнером в его более поздних произведениях. оперы. "

Малер

Уильям Остин (1966) говорит:« Малер расширил оркестр, продвигаясь к исторической кульминации в направлении, уже отмеченном Бетховеном, Берлиоз и Вагнер... Целью этого знаменитого расширения было не явное увеличение громкости, а большее разнообразие звука с более почти непрерывными градациями... Малер требовал лишь изредка весь его огромный оркестр играл вместе, и его музыка часто была тихой и громкой. Его цвета постоянно менялись, смешивались или контрастировали друг с другом ». Адорно (1971) аналогичным образом описывает симфоническое письмо Малера как характеризующееся« огромными эффектами тутти »в отличие от« процедур камерной музыки ». Следующий отрывок из первой части его Симфонии № 4 иллюстрирует это:

Малер, Симфония № 4, первая часть, Рис. 5 Малер, Симфония № 4, первая часть, Рис. 5.

Только в первом такте из перечисленного есть полный ансамбль. Остальные столбцы представляют собой сильно дифференцированные небольшие группы инструментов. Опытный дирижерский слух Малера заставил его записывать в партитуры подробные характеристики исполнения, включая тщательно выверенную динамику. Например, в такте 2 выше низкая нота арфы обозначена форте, кларнеты - меццо-форте и валторны фортепиано. Остин (1966) говорит, что «Малер заботился о тончайших нюансах громкости и темпа и неустанно работал над исправлением этих деталей в своих партитурах». Воображение Малера к звучности иллюстрируется заключительными тактами медленной части Четвертой симфонии, где происходит то, что Уолтер Пистон (1969, стр. 140) описывает как «пример вдохновенной оркестровки… Следует отметить это внезапное изменение лада в гармонической прогрессии, необычный интервал аккорда в такте 5 и размещение совершенной четверти в двух флейтах. Эффект весьма неожиданный и волшебный ».

Симфония Малера № 4, третья часть, рис. 13. Симфония Малера № 4, третья часть, рис. 13.

Дебюсси

Помимо Малера и Рихард Штраус, главным новатором в оркестровке в последние годы девятнадцатого и первые десятилетия двадцатого века был Клод Дебюсси. По словам Пьера Булеза (1975, с. 20), «оркестровка Дебюсси… по сравнению даже с такими блестящими современниками, как Штраус и Малер… показывает бесконечно более свежее воображение». Булез сказал, что оркестровка Дебюсси «задумана с совершенно другой точки зрения; количество инструментов, их баланс, порядок, в котором они используются, само их использование создает иной климат ». Помимо раннего воздействия Вагнера, Дебюсси был также очарован музыкой из Азии, которую, по словам Остина, «он неоднократно слышал и восхищался им на Всемирной выставке в Париже 1889 года».

Оба влияния информирует о первом крупном оркестровом произведении Дебюсси Prelude a l'après-midi d'un faune (1894). Влияние Вагнера можно услышать в стратегическом использовании тишины, тонко дифференцированной оркестровки и, прежде всего, в поразительной полууменьшенной септаккорде, разбросанной между гобоями и кларнетами, усиленной глиссандо на арфе. Остин (1966, стр. 16) продолжает: «Только композитор, хорошо знакомый с аккордом Тристана, мог задумать начало Faune.”

Debussy, Prelude a l'apres midi d'un faune, открывающиеся такты

Позже в Faune, Дебюсси строит сложную текстуру, где, как говорит Остин, «полифония и оркестровка перекрываются... Он добавляет ко всем приемам Mozart, Вебер, Берлиоз и Вагнер - возможности, которые он извлек из гетерофонической музыки Дальнего Востока.... Первая арфа изменяет партии флейты почти так же, как самые маленькие колокольчики яванского гамелана изменяют более медленную базовую мелодию ».

Дебюсси, Prelude a l'apres midi d'un faune, рис. 7, 11-13 такты

Последнее оркестровое произведение Дебюсси, загадочный балет Jeux (1913) был составлен почти через 20 лет после Фавны. Начальные такты представляют собой разделенные струны, разбросанные по широкому диапазону, двойные рожки арфы с добавлением колоколообразной celesta в 5-м такте и знойное звучание всего тона аккорды в деревянных духовых:

Дебюсси, Начальные такты Jeux

Дженсен (2014, стр. 228) говорит: «Возможно, величайшее чудо Jeux - это его оркестровка. Работая над партитурой для фортепиано, Дебюсси писал: «Я думаю о том оркестровом цвете, который, кажется, подсвечивается сзади, и для которого есть такие чудесные проявления в Парсифале ». Тогда идея заключалась в том, чтобы воспроизводить тембр без бликов, приглушенный… но делать это с ясностью и точностью ».

Как адаптация

В более общем смысле оркестровка также относится к повторной адаптации существующей музыки в другую средний, особенно полный или уменьшенный оркестр. Существует два основных типа адаптации: транскрипция, которая следует за оригинальной пьесой, и аранжировка, которая имеет тенденцию изменять важные аспекты оригинальной пьесы. С точки зрения адаптации, оркестровка применяется, строго говоря, только к написанию для оркестра, тогда как термин инструментарий применяется к инструментам, используемым в текстуре пьесы. При изучении оркестровки - в отличие от практики - термин «инструменты» может также относиться к рассмотрению определяющих характеристик отдельных инструментов, а не к искусству комбинирования инструментов.

В коммерческой музыке, особенно в музыке для музыкального театра и кино, часто используются независимые оркестраторы, потому что трудно уложиться в сжатые сроки, когда для сочинения и оркестровки требуется один и тот же человек. Часто, когда сценический мюзикл адаптируется к фильму, такой как Камелот или Скрипач на крыше, оркестровка для версии фильма заметно отличается от сценической. В других случаях, таких как Evita, это не так, и они являются просто расширенными версиями тех, которые используются в сценическом производстве.

Большинство оркестраторов часто работают с черновиком (эскизом) или короткой партитурой, то есть партитурой, написанной на ограниченном количестве независимых музыкальных нотоносцев. Некоторые оркестраторы, особенно те, кто пишет для оперы или музыкальных театров, предпочитают работать от фортепиано вокальной партитуры и выше, так как певцам необходимо начать репетировать пьесу. задолго до того, как вся работа будет полностью завершена. Таков был, например, метод композиции Жюля Массне. В других случаях используется простое сотрудничество между различными авторами, например, когда Джонатан Туник оркестрирует песни Стивена Сондхейма, или когда оркестровка выполняется из ведущего листа (упрощенная нотная запись для песни, включающая только мелодию и последовательность аккордов ). В последнем случае задействуются как аранжировка, так и оркестровка.

Оркестровка фильма

Из-за огромных временных ограничений в расписании озвучивания фильмов большинство композиторов фильмов нанимают оркестраторов, а не выполняют работу сами, хотя эти оркестраторы работают под пристальным наблюдением композитора. Некоторые кинокомпозиторы нашли время для оркестровки своей собственной музыки, в том числе Бернар Херрманн (1911-1975), Жорж Делерю (1925-1992), Эннио Морриконе (1928-2020), Джон Уильямс (1932-) (его очень подробные наброски на 99% оркестрованы), Говард Шор (1946-), Джеймс Хорнер (1953-2015) (о Braveheart), Бруно Куле (1954-), Рэйчел Портман (1960-), Филипп Ромби (1968-) и Абель Корзенёвский (1972-).

Несмотря на то, что на протяжении многих лет в кино работали сотни оркестрантов, наиболее выдающимися режиссерами второй половины 20 века были Джек Хейс, Герберт В. Спенсер (который работал почти исключительно с Альфредом Ньюманом ), Грейгом МакРитчи и Александром Куражем. Некоторые из наиболее востребованных оркестраторов сегодня (и за последние 30 лет) включают Джеффа Атмаджиана, (Джеймс Ньютон Ховард, Кристофер Янг, Теодор Шапиро, Тедди Кастеллуччи, Дэнни Эльфман, Джон Пауэлл, Марко Бельтрами, Джон Дебни, Марк Шайман, Майкл Джаккино), Конрад Поуп (Джон Уильямс, Александр Деспла, Джерри Голдсмит, Джеймс Ньютон Ховард, Алан Сильвестри, Джеймс Хорнер, Марк Ишем, Джон Пауэлл, Майкл Конвертино, Дэнни Эльфман, Говард Шор), (Джон Уильямс, Джеймс Хорнер), Брюс Фаулер (Ханс Циммер, Клаус Бадельт, Гарри Грегсон-Уильямс, Стив Джаблонски, Марк Мансина, Джон Пауэлл), (Джон Пауэлл, Джон Дебни, Алан Сильвестри, Джеймс Ньютон Ховард, Генри Джекман, Лайл Уоркман, Теодор Шапиро, Джон Оттман, Джон Паэзано, Алекс Хеффес, Кристоф Бек), (Эллиот Голденталь, Майкл Камен, Эд Шермур, Брайан Тайлер, Клаус Бадельт, Илан Эшкери) и JAC Редфорд (Джеймс Хорнер, Томас Ньюман).

Конрад Сэлинджер был самым известным постановщиком мюзиклов MGM с 1940-х по 1962 год, создавая такие известные фильмы, как Поющие под дождем, Американец в Париже, и Джиджи. В 1950-х композитор фильмов Джон Уильямс часто проводил время с Сэлинджером, неформально изучая искусство оркестровки. Роберт Рассел Беннетт (Джордж Гершвин, Роджерс и Хаммерштейн) был одним из самых плодовитых дирижеров Америки (особенно бродвейских шоу) 20-го века, иногда записывая более 80 страниц в день.

Процесс

Для большинства фильмов требуется от 30 до 120 минут нот. Каждое отдельное музыкальное произведение в фильме называется «репликой». В фильме примерно 20-80 реплик. Драматический фильм может потребовать медленной и скудной музыки, в то время как боевик может потребовать 80 реплик очень активной музыки. Каждая реплика может иметь длину от пяти секунд до более десяти минут, в зависимости от необходимости для каждой сцены в фильме. После того, как композитор закончит сочинять реплику, партитура скетча доставляется оркестратору в рукописном или компьютерном виде. Большинство композиторов в Голливуде сегодня сочиняют свою музыку с помощью программного обеспечения для секвенирования (например, Digital Performer, Logic Pro или Cubase ). Партитура эскиза может быть создана с помощью файла MIDI, который затем импортируется в программу нотной записи , такую ​​как Finale или Sibelius. Так начинается работа оркестратора.

Каждый композитор работает по-своему, и задача оркестратора - понять, что требуется от одного композитора к другому. Если музыка создается с помощью программного обеспечения секвенсора, то оркестратору предоставляется партитура эскиза MIDI и синтезированная запись реплики. Партитура эскиза содержит только музыкальные ноты (например, восьмые, четвертные и т. Д.) Без фразировки, артикуляции или динамики. Оркестратор изучает этот синтезированный «макет» записи, слушая динамику и фразировку (точно так же, как композитор сыграл их). Затем он пытается точно передать эти элементы в оркестре. Однако некоторые голоса на синтезаторе (синтез ) не будут работать таким же образом при оркестровке для живого оркестра.

Образцы звука часто очень заметно и плотно дублируются другими звуками, чтобы музыка «говорила» громче. Оркестратор иногда меняет эти синтезаторные голоса на традиционные оркестровые голоса, чтобы улучшить звучание музыки. Он может перемещать интервалы вверх или вниз по октаве (или полностью их пропускать), удваивать определенные пассажи с другими инструментами в оркестре, добавлять ударные инструменты для придания цвета и добавлять итальянские исполнительские знаки (например, Allegro con brio, Adagio, ritardando, dolce, стаккато и др.). Если композитор пишет большую реплику, а деревянные духовые инструменты не используются, оркестратор часто добавляет деревянные духовые, удваивая духовые духи на октаву выше. Размер оркестра определяется из музыкального бюджета фильма.

Оркестратору заранее сообщается количество инструментов, с которыми он должен работать, и он должен соблюдать то, что доступно. Высокобюджетный фильм может позволить себе оркестр эпохи романтической музыки с более чем 100 музыкантами. Напротив, малобюджетный независимый фильм может позволить себе только 20 исполнителей камерный оркестр или джазовый квартет. Иногда композитор напишет аккорд из трех частей для трех флейт, хотя наняты только две флейты. Оркестратор решает, куда поместить третью ноту. Например, оркестратор может заставить кларнет (деревянный духовой инструмент, который хорошо сочетается с флейтой) сыграть третью ноту. После того, как оркестрованный сигнал готов, он доставляется в копировальную мастерскую (обычно помещая его на компьютерный сервер), чтобы каждый инструмент оркестра мог быть извлечен в электронном виде, распечатан и доставлен на этап оценки.

У каждого из ведущих композиторов Голливуда есть ведущий оркестратор. Обычно ведущий оркестратор пытается оркестровать как можно больше музыки, если позволяет время. Если расписание слишком напряженное, над фильмом будет работать команда оркестраторов (от двух до восьми). Главный оркестратор решает назначить реплики другим оркестраторам в команде. Большинство фильмов можно организовать за одну-две недели с помощью команды из пяти оркестраторов. Новые оркестраторы, пытающиеся получить работу, часто обращаются к композитору фильма с просьбой о приеме на работу. Обычно они передаются на рассмотрение ведущему оркестратору. На этапе озвучивания оркестратор часто помогает композитору в звукозаписывающей кабине, давая советы, как улучшить исполнение, музыку или запись. Если дирижирует композитор, иногда оркестратор остается в звукозаписывающей кабине в качестве продюсера. Иногда роли меняются местами: оркестратор дирижирует, а композитор делает из кабины.

Тексты

См. Также

Ссылки

Внешние ссылки

На Викискладе есть средства массовой информации, связанные с Оркестровка.
Последняя правка сделана 2021-06-01 14:00:31
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте