Японское искусство

редактировать
Ксилография Большая волна у Канагавы от Кацусика Хокусай, Эдо период Сцена из Гэндзи Моногатари Эмаки, период Хэйан, начало 12 века (Национальное достояние ) Пейзажи осени и зимы Сесшу Тойё, период Муромати, 15 век, Национальное сокровище

Японское искусство охватывает широкий спектр художественных стилей и средств массовой информации, включая древнюю керамику, скульптуру, тушь и каллиграфия на шелке и бумаге, укиё-э картины и гравюры на дереве, керамика, оригами, а в последнее время манга, которая представляет собой современные японские мультфильмы и комиксы, а также множество других типов, начиная с зарождения людей в Японии., где-то в 10 -м тысячелетия до нашей эры, на территории современной страны.

Я пония подверглась внезапным вторжениям новых идей, за которыми следуют длительные периоды минимального контакта с внешним миром. Со временем японцы развили способность впитывать, подражать и, наконец, ассимилировать те элементы иностранной культуры, которые дополняют их эстетические предпочтения. Самое раннее сложное искусство в Японии было создано в VII и VIII веках в связи с буддизмом. В 9 веке, когда японцы начали отворачиваться от Китая и местной формы самовыражения, светское искусство становилось все более важным; до конца 15 века процветали как религиозное, так и светское искусство. После Онинской войны (1467–1477) Япония вступила в период политических, социальных и экономических потрясений, которые длились более века. В государстве, возникшем под руководством сёгуната Токугава , организованная религия играла гораздо менее важную роль в жизни людей, а сохранившиеся искусства были в основном светскими. В период Мэйдзи (1868-1912) произошел резкий приток западных стилей, которые по-прежнему имеют важное значение.

Живопись является предпочтительным художественным выражением в Японии, которым занимаются как любители, так и профессионалы. До наших дней японцы писали кистью, а не пером, и их знакомство с техникой кисти делало их особенно чувствительными к ценностям и эстетике картина. С ростом популярной культуры в период Эдо, стиль гравюр на дереве стал основной формой, его методы были адаптированы для создания красочных гравюр. В этот период японцы скульптура менее привлекательной средой для художественного выражения; самая большая японская скульптура связана с религией, и использование этого уменьшилось с уменьшением важности традиционного буддизма.

Японская керамика является одной из лучших в мире и включает самые ранние известные японские артефакты; Японский экспортный фарфор был отраслью промышленности в разные времена. В натуральная энергия явно выражены предпочтения японцев кким материалам и взаимодействию и внешнему пространству.

Содержание
  • 1 История японского искусства
    • 1.1 Искусство Дзёмон
      • 1.1.1 Ранний период Дзёмон
      • 1.1.2 Средний период Дзёмон
      • 1.1.3 Поздний и последний период Дзёмон
    • 1.2 Искусство Яёи
    • 1.3 Искусство Кофуна
    • 1.4 Искусство Аски и Нары
    • 1.5 Искусство Хэйан
    • 1.6 Искусство Камакура
    • 1.7 Искусство Муромати
    • 1.8 Адзути-Момояма
    • 1.9 Искусство Период Эдо
    • 1.10 Искусство довоенного периода
      • 1.10.1 Архитектура и сад
      • 1.10.2 Живопись
      • 1.10.3 Эмали
      • 1.10.4 Лаковые изделия
      • 1.10.5 Металлические изделия
      • 1.10. 6 Фарфор и фаянс
      • 1.10.7 Текстиль
    • 1.11 Искусство послевоенного периода
      • 1.11.1 1950-е годы: борьба за освобождение от социалистического реализма
      • 1.11.2 1960-е годы: взрыв новых жанров
      • 1.11.3 1970-е и 1980-е: преодоление экономического пузыря
      • 1.11.4 Современное искусство в Японии
  • 2 Исполнительское искусство
  • 3 Эстетические концепции
    • 3.1 Современные концепции
    • 3.2 Традиционная эстетика
    • 3.3 Синкретическое буддийское искусство
      • 3.3.1 Ваби-саби
      • 3.3.2 Мияби
      • 3.3.3 Шибуи
      • 3.3.4 Джо-ха -kyu
  • 4 Художники
    • 4.1 Художественные школы
    • 4.2 Частное спонсорство и фонды
  • 5 См. также
  • 6 Ссылки
  • 7 Источники
  • 8 Дополнительная литература
  • 9 Дополнительная литература
История японского искусства
Средняя ваза Дзёмон; ок. 3000–2000 гг. до н. э.

искусство дзэмона

Первыми поселенцами Японии были люди дзэмон (ок. 10 500 - ок. 300 до н. Э.), Названные в честь шнура 75>знаки, украшенные поверхности их глиняных сосудов, были кочевыми охотниками-собирателями, которые позже практиковали организованное земледелие и построили города с населением в сотни, если не тысячи. Они построили простые дома из дерева и соломы, вставленные в неглубокие земляные ямы, чтобы обеспечить тепло от земли. Они изготавливали богато украшенные сосуды для хранения керамики, глиняные фигурки, называемые догу, и хрустальные драгоценности.

Ранний период Дзэмона

В период Раннего Дзёмона (5000-2500 гг. До н.э.) начали развиваться деревни и обычные предметы повседневного обихода, такие как керамические порты, предназначенные для кипячения воды. Найденные в то время горшки имели плоское дно и замысловатый дизайн, сделанные из таких материалов, как бамбук. Кроме того, одной из которых была первая известка, были ранние фигурки, Дзёмон, объявил, что в объектах плодородия из-за наличия у них груди и опухших бедер.

Средний период Дзёмон

Джар; средний и поздний период дзёмон; 35-11 века до н.э.

Период Среднего Дзэмона (2500-1500 гг. До н.э.), во многом контрастирующий с периодом Раннего Дзёмона. Эти люди стали менее кочевыми и начали селиться в деревнях. Они создали полезные инструменты, которые могли обрабатывать пищу, которые они собирали и на которые охотились, что облегчало им жизнь. Благодаря многочисленным эстетически привлекательным керамическим изделиям, очевидно, что у людей была стабильная экономика и больше свободного времени для создания красивых изделий. Кроме того, люди периода Среднего Дзёмонтировали их от своих предшествующих предков, потому что они были созданы в соответствии с их функцией, например, они производили горшки для хранения предметов. Украшения на этих сосудах стали приобретать более реалистичный вид по сравнению с ранней керамикой Дзёмон. В целом, производство произведений не только увеличилось в течение этого периода, но и эти люди сделали их более декоративными и натуралистичными.

Поздний и последний период Дзёмон

В течение позднего и последнего периода Дзёмон (1500–300 г. до н.э.), погода стала холодать, что вынудило их отойти от гор. Основным источником питания в то время была рыба, заставляла их улучшать свои рыболовные снасти и инструменты. Это продвижение было очень важным достижением в то время. Кроме того, количество сосудов значительно увеличилось, что, возможно, позволяет заключить, что в каждом доме была выставлена ​​собственная фигурка. Хотя во время позднего и последнего периода Дзёмон были обнаружены различные сосуды, эти части были обнаружены поврежденными, что они использовали их для ритуалов. Кроме того, были обнаружены фигурки, которые характеризовались их мясистыми и очками, похожими на глаза.

Фигурки Догу

Догу («земляная фигура») - маленькие фигурки гуманоидов и животных , сделанные в более поздние времена. часть периода Дзёмон. Их производили по всей Японии, кроме Окинавы. Некоторые ученые предполагают, что догу действовали как проявляют изображения людей, которые вызывают некую магию сочувствия. Догу сделаны из глины и имеют небольшие размеры, обычно от 10 до 30 см в высоту. Большинство фигурок выглядят как женские, большими глазами, маленькой талией и широкими бедрами. Многие считают их представителем богинь. Многие из них имеют большой живот, связанный с беременностью, что доказывает о том, что дзёмон считали их богинями-матерями.

искусство яёй

Следующей волной иммигрантами были люди яёи, названные в честь района в Токио, где впервые были обнаружены остатки их поселений. Эти люди, прибывшие в Японию около 300 г. до н.э., принесли с собой свои знания о выращивании риса на заболоченных территориях, производстве медного оружия и бронзовых колоколов (дотаку ), а также керамики, брош в колеса, обожжении в печи .

Догу фигурка из стоянки Эбисуда из Осаки, Префектура Мияги (1000–400 до н.э.)

Кофун, искусство

Гробница императора Нинтоку, расположенная в Сакаи, Япония. Гробница, похожая на замочную скважину, имеет длину 486 м, ширину 305 м в нижней части и 245 м в диаметре.

Третий этап в предыстории Японии, период Кофуна (ок. 300 - 710 г. н.э.), представляет собой модификацию культуры яёи, вызванной либо внутренним потенциалом, либо внешней силой. Этот период наиболее известен своей гробницей и другими артефактами, такими как бронзовые зеркала и глиняные скульптуры ханива, которые были воздвигнуты за пределами этих гробниц. На протяжении периода Кофуна характеристики этих гробниц эволюционировали от небольших гробниц, воздвигнутых на вершинах холмов и хребтов, до гораздо больших гробниц, построенных на плоской земле. Самая большая гробница в Японии, гробница императора Нинтоку, вмещает 46 курганов и имеет форму замочной скважины - отличительный признак, обнаруженный в более поздних гробницах Кофун.

Искусство Аски и Нары

Кувшин с головой дракона с узором Пегас, позолота бронза с серебром, период Аска, 7 век, бывший Хорю- дзи Храмовые сокровища

периоды Аска и Нара, названные так потому, что резиденция города японского правительства нашлась в долине Асука с 542 по 645 годы и в в Нара до 784 года., первый значительный приток континентальной азиатской культуры произошел в Японии.

Передача буддизма послужила первоначальным толчком контактов между Китаем и Японией. Японцы признали китайской культуры, которые можно было бы выгодно включить в их собственную систему преобразования идей и звуков в письменность; историография ; сложные теории правительства, такие как эффективная бюрократия ; и, что наиболее важно, новые технологии, новые строительные методы, более совершенные методы литья в бронзе, а также новые техники и средства для рисования.

Однако на протяжении VII и VIII веков основным направлением контактов между Японией и азиатским континентом было развитие буддизма. Не все науки пришли к единому мнению о знаменательных датах и ​​подходящих названиях, применимых к временным периодам различных периодам между 552 годом, официальной традиции буддизма в Японии и 784 году, когда японская столица была перенесена из Нары. Наиболее распространенные обозначения - период Суйко, 552–645 гг.; период Хакухо, 645–710 гг., И период Тенпю, 710–784 гг.

Самые ранние японские скульптуры Будды датируются 6 и 7 века. В результате они получаются от 1–3 веков нашей эры греко-буддийского искусства Гандхары, характеризующегося плавными узорами одежды и реалистичной визуализацией, на которые накладывались китайские художественные черты. После того, как китайское буддийское искусство Северной Вэй проникло на Корейский полуостров, различные группы иммигрантов привезли буддийские иконы в Японию. В частности, полу-сидящая форма Майтрейи была адаптирована в высокоразвитый древнегреческий художественный стиль, который был передан в Японию, о чем свидетельствуют Курю-дзи Мироку Босацу и Тюгу. -джи Сиддхартха статуи. Многие историки изображают Корею просто передатчиком буддизма. Три Королевства, и особенно Пэкче, сыграли роль в качестве активных агентов в введении и формировании буддийских традиций в Японии в 538 или 552 годах. Они иллюстрируют конечную точку передачи искусства по Шелковому пути во время первого несколько веков нашей эры. Другие примеры можно найти в развитии иконографии японского Фудзина бога ветра, нио стражей и почти классических цветочных узоров в храмовых украшениях..

Самые ранние буддийские постройки, все еще сохранившиеся в Японии, самые старые деревянные постройки на Дальнем Востоке находятся в Хурю-дзи к юго-западу от Нары. Впервые построенный в начале 7 века как частный храм короны принца Сётоку, он состоит из 41 отдельного здания. Самые важные из них, главный зал поклонения, или Кондо (Золотой зал), и Годзю-но-то (Пятиэтажная пагода ), стоят в центре открытой площадки, окруженной крытым монастырем. Кондо, выполненный в стиле китайских культовых залов, представляет собой двухэтажное строение из балок и столбов, увенчанное иримоя, или шатрово-остроконечной крышей из керамической черепицы..

Внутри Кондо, на большой прямоугольной платформе, находятся одни из самых важных скульптур того периода. Центральное изображение - Троица Шака (623 г.), исторический Будда в окружении двух бодхисаттв, скульптура, отлитая из бронзы скульптор Тори Бусси (расцвет в начале VII века). века) в честь недавно умершего принца Сётоку. В четырех углах платформы находятся короли-хранители четырех направлений, вырезанные из дерева около 650 лет. Также в Хурю-дзи находится храм Тамамуси., деревянная копия Кондо, которая установлена ​​на высоком основании, украшенном фигурными росписями, выполненными с использованием минеральных пигментов, смешанных с лаком.

Храмовое строительство в VIII веке было сосредоточено вокруг Тодаидзи в Наре. Построенный штаб-квартира сети храмов в каждой из провинций, Тодайдзи - самый амбициозный религиозный комплекс, построенный в первых веках буддийского культа в Японии. Соответственно, 16,2-метровый (53-футовый) Будда (завершено 752), закрепленный в главном зале Будды, или Дайбуцудэн, - это Будда, фигура, олицетворяющая сущность Буддовости, точно так же, как Тодайдзи представлял центр спонсируемого Империей буддизма. и его распространение по всей Японии. Лишь несколько фрагментов оригинальной статуи сохранились, нынешний зал и центральный Будда восстановлены реконструкциями периода Эдо.

. Вокруг Дайбуцудена на пологом склоне холма расположенонесколько второстепенных залов: Хокке. -dō (Зал Сутры Лотоса), с его основным изображением, (不 空 羂 索 観 音 наиболее популярным бодхисаттвой), изготовленным из сухого лака (ткань, пропитанная лаком и сформированная поверхность деревянной арматуры); Кайданин (戒壇 院, Ритуальный зал) с его великолепными глиняными статуями Четырех Королей-Хранителей ; и склад, названный Шосоуин. Это последнее строение имеет большое значение как художественно-исторический тайник, поскольку в нем хранится утварь, которая использовалась в церемонии открытия храма в 752 году, ритуале открытия глаз для изображения Рушана, а также правительственные документы и многие светские документы. объекты, принадлежащие Императорской семье.

Чукин (или чёкин ), искусство гравировки на металле или скульптуры, как полагают, началось в период Нара.

Искусство Хэйан

Тайдзокай (царство матки) Мандала на шелковом свитке, 9 век н.э. Тайсакутэн Чакра, 839, То-дзи

В 794 году столица Японии была перенесена в Хэйан-кё (современный Киото ), где он оставался до 1868 года. Термин период Хэйан относится к годам между 794 и 1185 годами, когда сёгунат Камакура была основана в конце войны в Генпее. Период далее делится на ранний Хэйан и поздний Хэйан, или эпоху Фудзивары, ключевой датой является 894 год, год, когда посольства империи в Китае были официально прекращены.

Искусство раннего Хэйан: В ответ на рост богатства и могущества организованного буддизма в Наре, священник Кукай (наиболее известный под своим посмертным титулом Кобо Дайси, 774 г. - 835) отправился в Китай, чтобы изучать Сингон, форму Ваджраяны буддизма, который он ввел в Японию в 806. В основе поклонения Сингону лежат мандалы, диаграммы духовной вселенной, которые затем начали влиять на дизайн храмов. Японская буддийская архитектура также включает ступу, используемую индийскую архитектурную форму, в пагоде в своей китайском стиле.

Храмы, построенные для этой новой секты, были построены в горах, вдали от Двора и мирян в столице. Неравномерная топография этих участков заставляет японских архитекторов переосмыслить проблемы строительства храмов и при этом выбрать местные элементы дизайна. Крыши из кипарисовой коры заменили крыши из керамической плитки, деревянные доски использовались вместо земляных полов, а перед главным святилищем было добавлено отдельное место поклонения для мирян.

Храм, который лучше всего отражает дух ранних храмов Хэйан Сингон, - это Муродзи (начало 9 века), расположенный в глубине кипарисов на горе к юго-востоку от Нары. Деревянное изображение (также начало IX века) Шакьямуни, «исторического» Будды, хранящееся во второстепенном здании в Муродзи, типично для ранней скульптуры Хэйан с его тяжеловесное тело, покрытое толстыми складками драпировки, вырезанными в стиле (катящейся волны), и его суровое, замкнутое выражение лица.

Искусство Фудзивара: В период Фудзивара, Буддизм Чистой Земли, который предлагал легкое спасение через веру в Амиду (Будду западных народов). Рай), стала популярной. Этот период назван в честь семьи Фудзивара, тогда самой могущественной в стране, которая управляла как регенты при Императоре, став, по сути, гражданскими диктаторами. В то же время дворянство Киото сформировало общество, приверженное элегантным эстетическим занятиям. Их мир был настолько безопасным и прекрасным, что они не могли представить себе Рай как нечто совершенно иное. Они создали новую форму зала Будды, зал Амида, который сочетает в себе светское и религиозное, и вмещает одно или несколько изображений Будды в структуре, напоминающей особняки знати.

Бёдо-ин Зал Феникса, Удзи, Киото

Хо-ō-до (Зал Феникса, завершено в 1053 г.) из Бёдо-ин, храм в Удзи к юго-востоку от Киото, является образцом залов Фудзивара Амида. Расположение на краю большого искусственного пруда конструкции из основной прямоугольной конструкции, окруженной двумя L-образными коридорами крыльев и хвостового коридора, расположенного на краю большого искусственного пруда. Внутри на высокой платформе установлено золотое изображение Амиды (ок. 1053 г.). Скульптура Амиды была выполнена Джочо, который использовал новый канон пропорций и новую технику (ёсэги ), в которой несколько деревянных частей вырезаны как ракушки и соединены из внутри. На стенах зала нанесены небольшие рельефные изображения небожителей. Считается, что хозяин сопровождал Амиду, когда он спустился из Западного Рая, чтобы собрать души верующих в момент смерти и перенести их в цветках лотоса в Рай. Рэйго на деревянных дверях Хо-ō-до, изображающие сошествие Будды Амиды, являются ранним примером Ямато-э, росписи в японском стиле и содержат представления пейзажейинструкторы начали обучать западным методам. Вторым ответом стало колебание маятника в противоположном направлении, охраняемое Окакурой Какудзо и американцем Эрнестом Феноллосой, которые используют японских художников стандарта темы и техники, создавая работы в большей степени в соответствии с современным вкус. Это была стратегия, которая в конечном итоге могла распространить влияние японского искусства на Калькутту, Лондон и Бостон в годы, предшествовавшие Первой мировой войны. На основе этих двух полюсов художественной теории, происходящих из Европы и Восточной Азии соответственно, развились категории yōga («живопись в западном стиле») и Nihonga («японская живопись»). которые сохранилиу валюту.

Эмаль

Ваза с цветочным орнаментом и птицами от Намикава Ясуюки

В эпоху Мэйдзи японская перегородчатая эмаль достигла пика техники, создавая изделия более совершенные, чем любые другие что существовало раньше. Период с 1890 по 1910 год был известен как «золотой век» японской эмали. Чтобы выполнить все более крупные блоки эмали, с меньшими потребностями в перегородках (закрывающими металлическими полосами), были созданы все более крупные блоки эмали. Таким образом, эмаль стала более живописной средой с узорами, похожими на традиционные картины или скопированными с них. Эмали уникальным для Японии дизайном, в котором в качестве мотивов использовались цветы, птицы и насекомые, стали популярными. В частности, работы Намикавы Ясуюки и Намикава Сосуке выставлялись на мировых ярмарках и завоевали множество наград. Наряду с двумя Намикава, Компания Андо Клуазоне произвела много высококачественной перегородчатой ​​ткани. Японские эмали считались непревзойденными благодаря новым достижениям в дизайне и окраске.

Лаковая посуда

Маки-э Фудзи Тагонура, Сибата Зешин, 1872

Эпоха Мэйдзи увидела возобновился интерес к лаку, поскольку художники изображали новые дизайны и экспериментировали с новыми текстурами и отделками. Маки-э (украшение лака золотой или серебряной техникой изготовления качественной лаковой посуды в этот период. Шибата Зешин был лакировщиком, получившим признанную репутацию благодаря своим работам от Бакумацу до периода Мэйдзи. Лаковая посуда под названием Сибаяма и Сомада, созданная в период Эдо, стала популярной благодаря своему эффекту стилю, инкрустированному золотом, серебром, моллюсками, слоновой костью, цветным металлом и стеклом, и достигла своего пика в этот период. Лак из японских мастерских был признан технически превосходящим то, что могло быть произведено где-либо еще в мире.

Металлоконструкции

Коро, серебро, украшенное драгоценными металлами и горным хрусталем, 1890

В начале эпохи Мэйдзи японские изделия из металла были практически неизвестны за пределами страны, в отличие от лака и фарфора, которые ранее экспортировались. Металлические изделия были связаны с буддизмом, например, с использованием бронзы для храмовых колоколов и котлов с благовониями, поэтому у металлистов было меньше возможностей, когда буддизм был вытеснен как государственная религия. Международные выставки представили японской литой бронзе новой зарубежной аудитории, получив сильную похвалу. Прошлая история самурайского вооружения японских мастеров по металлу для металлической отделки в широком диапазоне цветов. Комбинируя и обрабатывая медь, серебро и золото в различных пропорциях, они созданы специальные сплавы, включая сякудо и сибуичи. С таким разнообразием сплавов и отделок художник мог создать впечатление полноцветного декора.

Фарфор и фаянс

Глиняная посуда от Ябу Мейзана, около 1910 года

Технические и художественные новшества эпохи Мэйдзи превратили фарфор в одну из самых успешных в мире форм японского декоративного искусства. Посуда Сацума - название, используемое керамике из провинции Сацума, искусно украшенное позолотой и эмаль. Эти изделия высоко ценились на Западе. Этот стиль, который на Запад воспринимается как чисто японский, на деле во многом импортным пигментам и западным влияниемм и создавался с расчетом на экспорт. Мастерские во многих городах спешили создать этот стиль, чтобы удовлетворить спрос в Европе и Америке, часто производя быстро и дешево. Таким образом, «посуда Сацума» стал ассоциироваться не с местом, а с посудой более низкого качества, созданной исключительно для экспорта. Несмотря на это, такие художники, как Ябу Мейзан и Макузу Кодзан, поддерживали высочайшие художественные стандарты, а также успешно занимались экспортом. С 1876 по 1913 год Кодзан выигрывал призы на 51 выставке, включая Всемирную ярмарку и Национальную промышленную выставку.

Текстиль

Составной воображаемый вид Японии: произведения искусства из шелкового текстиля

В издании Британская энциклопедия 1902 года написано: «Ни в одной отрасли прикладного искусства декоративный гений Японии не показывает более» привлекательных результатов, чем у текстильных тканей, и ни в одной области не было более заметного прогресса за последние годы.. "В Киото создавались очень большие красочные живописные работы. Вышивка стала самостоятельной формой искусства, в ней использовались различные изобразительные техники, такие как светотень и воздушная перспектива.

Искусство послевоенного периода

Сразу после Поражение Японии во Второй мировой войне в 1945 году, большое количество японских художников подпали под влияние Коммунистической партии Японии, которая только что была легализована США, или даже присоединились к ней. военная оккупация Японии после многих лет подавления военной японской полицией. Это было связано с успехом Коммунистической партии в распространении идеи в первые послевоенные годы о том, что партия была единственной группой в Японии, которая сопротивлялась единственной группой в Японии, которая сопротивлялась милитаризму военного времени., японское слово «авангард» (前衛, zen'ei), как и «авангард коммунистической революции», оказывается тем же словом, что и «авангард», что и в художественном ав ангарде. Коммунистическая партия Японии вскоре стала доминировать в крупных художественных и на выставках в Японии, и поэтому преобладающим искусством сразу после войны был социалистический реализм, изображавший страдания бедных и знати. рабочего класса, в соответствии с доктриной коммунистической партией, согласно которой все искусство должно служить делу продвижения дела революции. В 1952 году Коммунистическая партия даже приказала такими художниками, как Хироши Кацурагава и другими членами недавно созданной Ассоциации художников авангарда (前衛 美術 会, Зеней Биджуцукай, отправиться в горы для создания произведений искусства социалистического реализма.

1950-е: борьба за освобождение от социалистического реализма

В течение 1950-х годов многие японские художники все больше японские художники в жестком и ограниченном стиле использовали партизанских отрядов », которые пытались спровоцировать насильственную революцию в Японии. определение понятия «искусство», насаждаемое Коммунистической партией, из-за постоянного превосходства и сторонников Коммунистическая партия в высших рядах художественных обществ и выставочных жюри художникам было трудно даже демонстрировать свое искусство, если оно не соответствует руководящим принципам партии. публичных выставок. вой поддержки и возможностей демонстрации своего искусства за границей, например, G Группа художников-концептуалистов utai, основанная в 1954 году. Тем не менее, другие художники использовали несколько незарегистрированных, таких как спонсируемая Йомиури Шинбун, на которую мог попасть любой желающий.

Последней каплей стали массовые протесты Анпо в 1960 году против Договора о безопасности между США и Японией (известный как «Анпо « по-японски »).) до минимальной пассивной роли якобы «авангарда» коммунистической партии. Когда протесты не привели к прекращению действия договора, серия взаимных обвинений привела к дальнейшему разочарованию в коммунистической партии и искусственного социалистического реализма, в результате чего многие художники вышли из-под влияния партии.

1960-е: взрыв новые жанры

С угасанием доминирования социалистического реализма, 1960-е годы стали свидетелями взрыва новых форм искусства в Японии, поскольку искусство расширилось в новых направлениях, которые лучше всего можно было бы назвать «постмодернистскими». Коллективы художников, такие как Neo-Dada Organizers исследовали такие концепции, как «неискусство» и «анти-искусство», и провели множество смелых «мероприятий», «хэппенингов» и других форм исполнительское искусство,анное стереть границы между искусством и повседневной жизнью. Группа Mono-ha аналогичным образом раздвинула границы, разделяющие искусство, пространство, пейзаж и среду. Другие художники, такие как графический дизайнер Таданори Ёку, черпали вдохновение в контркультуре 1960-х годов и взрывном росте новых форм ориентированных на взрослых манга комиксов. В исполнительском искусстве Тацуми Хидзиката ввел новую форму постмодернистского танца, названную Буто, и драматурги, такие как Юро Кара и Сато Макото создал стиль Ангуры радикального «андеграундного» театра. А в фотографии такие фотографы, как Дайдо Мама, которая подчеркивает тщательно продуманную композицией и подчеркивала характеристики «are, bure, боке » («буквально« грубый, размытый, не в фокусе »).

Распространение новых видов искусства было поддержано огромным ростом экономики Японии в 1960-х годах, о котором вспоминают как «ское экономическое чудо. "В течение 1960-х годов японская экономикаросла более чем на 10% в год. Рост благосостояния создал новый класс потребителей, которые могли позволить себе различные виды искусства и искусства." Впервые в современной истории Японии для значительного числа художников. Строительный бум 1960-х годов в Японии, который выровнял традиционную японскую архитектуру из дерева и бумаги и заменил ее сверкающими мегаполисами из и стали, помог вдохновить совершенно новые школы японской архитектуры, такие как Метаболизм (архитектура) под руководством Кензо Танге, которое смело отказалось от методов и зарекомендовало себя во всем мире.

В то же время, однако, в мире искусства по -прежнему доминировали клики, которые продвигали работы одних (обычно мужчин) художников над другими. ешествовать за границу, некоторые художницы, такие как Яёи Кусама и Йоко Оно, нашли лучший прием за границей и сбежали в художественные центры, такие как Лондон, Париж и Нью-Йорк, как и многие художники-мужчины.

Триумф новых форм японского искусства был закреплен на Всемирной выставке в Осаке в 1970 году, где были наняты десятки художников-авангардистов и художников-концептуалистов для оформления павильонов и художественных мероприятий для ярмарок. посетители. Японское авангардное искусство стало глобальным и стало тем, что даже консервативное с гордостью демонстрирует миру.

1970-е и 1980-е: преодоление экономического пузыря

В 1970-е и 1980-е годы японское искусство продолжало развиваться во многих направлениях, начатых в 1950-х и 1960-х, но часто с гораздо большими бюджетами и более дорогими материалы. Поскольку экономика Японии продолжала стремительно расти и в конечном итоге превратилась в один из крупнейших экономических пузырей в истории. Поскольку японская валюта стала невероятно сильной после Plaza Accord 1985 года, японские частные лица и учреждения стали крупными игроками на международном рынке искусства. Чрезвычайно богатые японские мегакорпорации начали строить свои собственные частные художественные музеи и приобретать коллекции современного и современного искусства, и японские художники также получили большую выгоду от этих расходов.

В частности, в художественном производстве продолжалась тенденция отхода от традиционной живописи и скульптуры в сторону графического дизайна, поп-арта, носимого искусства, перформанс, концептуальное искусство и искусство инсталляции. Все чаще входили в моду различные виды «гибридного» искусства. По мере развития технологий художники все чаще включали в свое искусство электронику, видео, компьютеры, синтезированную музыку и звуки, а также видеоигры. Эстетика манги и аниме, в которой выросло так много молодых художников, оказала все большее, хотя иногда и весьма тонкое, влияние. Прежде всего, художники избегали всего, что пахло «высоким искусством» или «изящным искусством», в пользу личного, эклектического, фантастического, фантасмагорического и игривого. В редакции, женщины-художницы становились все более и более принятыми и поддерживаемыми миром искусства Японии.

Современное искусство в Японии

Японское современное искусство принимает столько же форм и выражает столько же различных идей, сколько и мировое современное искусство в целом. Он варьируется от рекламы, аниме, видеоигр и архитектуры, как уже упоминалось, до скульптуры, живописи и рисунка во всех их бесчисленных формах. Японские художники внесли особенно заметный вклад в мировое современное искусство в области архитектуры, видеоигр, графического дизайна, моды и, возможно, прежде всего, анимации. В то время как аниме сначала было получено в основном из рассказов манги, сегодня существует множество разнообразных аниме, и многие художники и студии достигли большой известности как художники; Хаяо Миядзаки, а также художники и аниматоры Studio Ghibli обычно считаются одними из лучших в мире аниме.

В то же время многие японские художники продолжают использовать традиционные японские художественные техники и материалы, унаследованные от досовременных времен, такие как традиционные формы японской бумаги и керамики и рисование черными и цветными чернилами на бумаге или шелке. Некоторые из этих произведений искусства изображают традиционные предметы в традиционных стилях, в то время как другие исследуют новые и разные мотивы и стили или создают гибриды традиционных и современных форм искусства, используя традиционные средства массовой информации или материалы. Третьи избегают местных средств массовой информации и стилей, принимая западные масляные краски или любые другие формы.

В скульптуре то же самое; некоторые художники придерживаются традиционных режимов, некоторые делают это с современным чутьем, а некоторые выбирают западные или совершенно новые режимы, стили и медиа. Ё Акияма - всего лишь один из многих современных японских скульпторов. Он работает в основном с глиняной посудой и керамикой, создавая очень простые и понятные работы, выглядящие так, как будто они были созданы из самой земли. Другой скульптор, используя железо и другие современные материалы, построил большую скульптуру современного искусства в израильском портовом городе Хайфа, названном Ханаби (Фейерверк). Нахоко Кодзима - современный художник Кириэ, который впервые применил технику вырезанной из бумаги скульптуры, которая висит в 3D.

Такаши Мураками, возможно, один из самых известных японских современных художников в западном мире. Мураками и другие художники в его студии создают произведения в стиле, вдохновленном аниме, который он назвал «[суперплоскость]]». Его произведения принимают самые разные формы, от живописи до скульптуры, некоторые из которых действительно огромны. Но большинство, если не все, очень четко демонстрируют влияние аниме, используя яркие цвета и упрощенные детали.

Яёи Кусама, Ёситомо Нара, Хироши Сугимото, Чихару Сиота, Дайдо Морияма, Марико Мори, Ая Такано и Табаймо считаются значительными художниками в области современного японского искусства. Группа художников 1965 считает современными артист Макото Аида среди его членов.

Исполнительское искусство

Многие традиционные формы японской музыки, танца и театра выжили в современном мире и пользуются некоторой популярностью благодаря повторной идентификации с японскими культурными ценностями. Традиционная музыка и танцы, берущие свое начало в древнем религиозном обиходе - буддист, синто и народ - были сохранены в драматических представлениях Но, Кабуки и театр бунраку. Древняя придворная музыка и танцевальные формы, происходящие из континентальных источников, были сохранены императорскими домашними музыкантами и храмовыми и храмовыми труппами. Некоторые из старейших музыкальных инструментов в мире постоянно использовались в Японии с периода Дзёмон, о чем свидетельствуют находки из камня и глины флейты и цитры имеющий от двух до четырех струн, к которым были добавлены период Яёи металл колокола и гонги для создания ранних музыкальных ансамблей. К раннему историческому периоду (6-7 вв.) Существовало множество больших и малых барабанов, гонгов, колоколов, флейт и струнных инструментов, таких как импортированные мандолины - как бива и плоская шестиструнная цитра, которая превратилась в тринадцатиструнную кото. Эти инструменты сформировали оркестры континентальной придворной церемониальной музыки 7-го века (гагаку ), которая вместе с сопровождающей бугаку (тип придворного танца) является наиболее древней таких форм до сих пор исполняют при императорском дворе, древних храмах и святынях. Буддизм представил ритмические песнопения, которые используются до сих пор, которые лежат в основе Шигин, и которые были объединены с местными идеями, чтобы поддержать развитие вокальной музыки, например, в Но.

Эстетические концепции
Каллиграфия Бодхидхармы, «Дзен указывает прямо на человеческое сердце, загляни в свою природу и стань Буддой», Хакуин Экаку, 17 век

Японское искусство - это характеризуется уникальной полярностью. Например, в керамике доисторических периодов изобилие сменялось дисциплинированным и утонченным мастерством. Другой пример - две постройки 16-го века, расположенные на противоположных сторонах: Отдельный дворец Кацура - это упражнение в простоте, с акцентом на натуральные материалы, грубые и необработанные, и близость к красоте, достигнутая случайно. ; Никко Тосё-гу представляет собой строго симметричную структуру, изобилующую яркими рельефными резными фигурками, покрывающими каждую видимую поверхность. Японское искусство, которое ценится не только за его простоту, но и за его красочное изобилие, значительно повлияло на западную живопись 19 века и западную архитектуру 20 века.

Эстетические концепции Японии, вытекающие из разнообразных культурных традиций, сформировались в изготовление уникальных художественных форм. На протяжении веков широкий спектр художественных мотивов развивался и совершенствовался, приобретая символическое значение. Подобно жемчугу , они приобрели много смысловых слоев и приобрели высокий блеск. Японская эстетика дает ключ к пониманию художественных работ, заметно отличающихся от произведений западных традиций.

В рамках восточноазиатской художественной традиции Китай был признанным учителем, а Япония - преданным учеником. Тем не менее, некоторые японские искусства разработали свой собственный стиль, который можно отличить от различных китайских искусств. Монументальный, симметрично сбалансированный, рациональный подход китайских форм искусства в японских руках сталминиатюрным, неправильным и слегка наводящим на размышления. Миниатюрные альпинарии, миниатюрные растения (бонсай ) и икебана (цветочные композиции), в которых избранные представляли сад, были любимыми занятиями изысканных аристократов на протяжении тысячелетия, и они остались частью современной культурной жизни.

Диагональ, отражающая естественный поток, а не фиксированный треугольник, стала предпочтительным структурным элементом, будь то в живописи, архитектурном или садовом дизайне, танцевальных шагах или нотах. Нечетные числа заменяют четные числа в регулярности китайского эталонного узора, а притяжение к одной стороне позволяет мотиву поворачивать угол трехмерного объекта, тем самым обеспечивая непрерывность и движение, которых не хватает в статичном фронтальном дизайне. Японские художники использовали приемы обрезки, крупного плана и затемнения к XII веку в ямато-э, или в японской живописи свитками, возможно, одной из причин, почему современное кинопроизводство стало таким популярным. естественный и успешный вид искусства в Японии. Используется предложение, а не прямое утверждение; косвенные поэтические намеки, аллюзионные и неубедительные мелодии и мысли разочаровали западного человека, пытающегося проникнуть в значения литературы, музыки, живописи и даже повседневного языка.

Японцы начали определять такие эстетические идеи в ряде вызывающих воспоминаний фраз, по крайней мере, в 10 или 11 веках. Изысканная утонченность аристократического периода Хэйан превратилась в элегантную простоту, которая рассматривается как сущность хорошего вкуса в сдержанном искусстве, которое называется сибуи. Два термина, происходящие из дзен буддийских медитативных практик, описывают степени успокоения: один - покой, обнаруживаемый в смиренной меланхолии (ваби ), другой - безмятежность, сопровождающая наслаждение сдержанной красотой (саби ). Мысль дзэн также способствовала склонности к сочетанию неожиданного и поразительного, используемой для того, чтобы подтолкнуть сознание к цели просветления. В искусстве этот подход выражался в сочетании таких неожиданных материалов, как свинцовая инкрустация в лаке, и в противоречивых поэтических образах. Неожиданно юмористические, а иногда и гротескные образы и мотивы также происходят из дзэн kōan (головоломка). Хотя искусство было в основном светским с периода Эдо, традиционная эстетика и методы обучения, берущие начало в основном из религиозных источников, по-прежнему лежат в основе художественных произведений.

Современные концепции

Сегодня в Японии разработана более современная культурная эстетика, часто ассоциируемая с мангой сёдзё, известная как «каваи », которую иначе можно охарактеризовать как «мило».. Обычно каваи представлены в мультфильмах и анимации, они оказали сильное культурное влияние, а также являются мощным агентом японской рекламы и потребления. Понятие «привлекательность», которое в настоящее время проявляется в каваи, традиционно почитается в японской культуре, восходящей к периоду искусства Эдо 15 века.

Традиционная эстетика

Традиционная японская эстетика - это формы красоты в японской культуре, восходящие к самым ранним векам. По крайней мере, более двухсот лет назад. Некоторые из этих ранних эстетических направлений составляют японскую эстетику в целом: синкретическое буддийское искусство, ваби-саби, мияби, сибуи и дзё-ха-кю.

Синкретическое буддийское искусство

См. Японская буддийская архитектура.

Ваби-Саби

"Фудзисан «белый посуда Раку чаша для чая (чаван ) Хонами Коэцу, период Эдо (Национальное достояние )

Эта эстетика в японской культуре известна многими вещами, такими как красота во всем вещи, даже несовершенные. Скромность и нестандартность - вот что считается эстетикой саби-саби. Ваби и саби вместе составляют эстетику красоты в незавершенности. При разделении они служат разными терминами. Ваби означает свежесть., простая работа, обозначающая всю сложность и имеющая очень деревенское ощущение всего, что она касается. Она сделана из природы и сделана из самого человека в тандеме. Если она сделана случайно, она привносит определенную уникальность в работу. Саби - это красота и как оно происходит от возраста. Жизненный цикл играет большую роль в саби, добавляя эстетическому чувству прекрасного в произведениях, которые восстанавливаются от старения. через некоторое время. Объединение саби и саби создает эстетику, заключающуюся в том, что каждая простая разработка не требует сложного дизайна. Также не требуется абсолютной полноты, чтобы можно было найти в нем красоту, а с возрастом приходит более утонченная красота.

Ваби-саби всегда был связан с чайными церемониями в японской культуре.Говорят, что эти церемонии являются глубокими событиями ваби-саби. Ваби-саби также связан с архитектурой, модой и философией. Все эти части ваби-саби разделяют веру в одну и ту же тему: все недостатки, такие как незавершенная работа, обладают несомненной красотой. Однако не все, конечно, одобряют идею ваби-саби. Хотя это правда, многие хотят сохранить веру, несмотря на то, во что верят другие. В целом ваби-саби кажется очень внимательным подходом к повседневной жизни. Спокойный способ смотреть на вещи и жить без осуждения. При понимании ваби-саби есть термины, которые также имеют прямое отношение к эстетике.

Фукинсэй: асимметрия, неравномерность.
Кансо: простота.
Коко: простой, выдержанный.
Шизен: без притворства, естественный.
Юген: тонко глубокое изящество, неочевидное.
Дацудзоку: неограниченное условности, свободное.
Сэйдзаку: спокойствие, тишина.

Каждый из этих терминов используется, чтобы разрушить полное понимание ваби-саби. Это в большей степени относится к философскому аспекту всей эстетики и к тому, как рассматривать свое окружение. Они могут относиться к нескольким вещам, включая идеи у людей, темы, лежащие в основе определенных условий жизни, или саму природу. Каждый возвращает нас к мысли о том, что ваби-саби - это эстетика, цель которой - ценить несовершенные или неполные мелочи.

Мияби

В продолжающейся истории Японии мияби может означать многое. Тем не менее, похоже, что он основан на концепции элегантности, красоты, утонченности и изысканности. По этой причине это одна из самых старых эстетик среди большинства японских эстетиков в культуре. Это объясняет, почему он не так популярен, как остальные, которые могут быть новее по сравнению с мияби. Это термин, который также используется для обозначения аристократической культуры. Мияби исключает из своей культуры все формы грубости и грубости. Это создает правильную картину и форму аристократической культуры. Мияби вносит эти изменения. Мияби гарантирует, что в японской культуре прославляется утонченность любви, литературы, чувств и искусства. Приветствуется изысканность.

Шибуи

Шибуи приходит к пониманию предмета или произведения искусства таким, каким он является. Обнаружение простой и утонченной красоты в определенных вещах - это цель, когда дело доходит до разработки или обзора определенных дизайнов. Во многих отношениях сибуи очень похож на ваби-саби, но это не ваби-саби. Шибуи ценит предметы и предметы просто за то, что они есть. Когда дело доходит до сибуи, нет никаких сложностей или иррационального мышления. Подобно определенной эстетике в японской культуре, в отношении сибуи есть несколько терминов: сибуми - это вкус сибуи; Сибуса - это состояние сибуи.

Оба эти термина относятся к тонкой ненавязчивой красоте. Есть несколько предметов и предметов, которые можно рассматривать как часть эстетики шибуи, а не только искусства или моды. Это также могут быть люди, животные, песни, фильмы, несколько различных типов медиа можно рассматривать как шибуи. Например, пара обуви, фотоаппарат, мопед и несколько различных предметов искусства или предметов, используемых в повседневной деятельности, могут рассматриваться как шибуи. Прямой и простой путь сибуи. Ничего лишнего или слишком кричащего.

Джо-ха-кю

Эта эстетика возникла из театра Но и даже появилась в 14 веке. Он используется в различных формах искусства в Японии даже сегодня. Это движение, которое применялось в нескольких различных искусствах, где дзё, ха и кю, обозначающие отдельные вещи, составляют его определение: дзё, «начало»; ха, «сломать», «треснуть»; kyu: 'quick', 'over'

По сути, эта эстетика означает, что когда дело доходит до частей, связанных с движением, все должно начинаться медленно с правильного наращивания. Почти похоже на то, как рассказывается история. Затем, достигнув кульминации, он ускоряется. Когда он достигает своего конца, тогда все начинает быстро ускоряться, пока внезапно не достигает конца.

Художники
История искусства
История восточного искусства
История японского искусства
Общие

Главная страница японского искусства. Категории. Архитектура - Каллиграфия. Лак - Живопись - Керамика. Гравюры - Скульптура - Мечи

Исторические периоды

периоды Дзёмон и Яёи........

Японские художники

Художники (хронологические). Художники - Каллиграфы. Гейши - Художники. Скульпторы - Архитекторы. Фотографы - Художники

Школы, стили и движения

Категория школ. Буддийское искусство. Кано - Ямато-э - Киото - Нанга. Ринпа - Тоса - Укиё-э. Тарашикоми

Мир искусства

Художественные музеи

Аниме и манга

Аниме - Манга - Аниматоры. Иллюстраторы - Художники манги

Japan WikiProject

Традиционно художник был средством самовыражения и был лично сдержан, чтобы соответствовать роли ремесленника или артиста с социальным статусом. каллиграф, член конфуцианского литературного класса или самурайского класса в Японии, имел более высокий статус, в то время как гениальные художники были признаны в Японии. Период Камакура, получив имя от феодала и, таким образом, поднявшись в обществе. Однако исполняющее искусство, как правило, пользовалось меньшим уважением, предполагаемая аморальность действующего правительства Кабуки заставила Токугавы не допускать женщин на сцену; женские роли в Кабуки и Но после этого играли мужчины.

После Второй мировой войны типичные художники Они собирались в художественные ассоциации, некоторые из давно сложившимися профессиональными обществами, а другие отражали новейшее движение в искусстве. Например, на его счету наибольшее количество крупных выставок, включая престижную ежегодную Nitten (). ПЕН-клуб Японии (PEN означает проза, эссе и повествование), филиал международной писательской организации, был самым крупным из примерно тридцати ассоциаций авторов. Актеры, танцоры, музыканты и другие исполнители хвастались своими собственными обществами, в том числе обществом, организованным в 1987 году для соблюдения стандартов этого искусства, которым считалось, современными инновациями. К 1980-м годам, художники-авангардисты, неверали всех групп и были «независимыми» художниками.

Художественные школы

В Японии есть ряд учебных университетов искусств, национальных национальных университетов. Самым важным из них является Токийский университет искусств, один из самых сложных для доставки в национальные университеты. Еще одним плодотворным художником является Университет искусств Тама, который подготовил многих молодых новаторов в Японии конца 20-го века. Традиционное обучение искусствам, заимствованное из китайских методов, сохраняется; экспертов преподают на дому или в головных школах, работающих в рамках отношений между учителем и учеником. Ученик не экспериментирует с личным стилем до тех пор, пока не достигнет высочайшего уровня подготовки, не закончит школу искусств или не станет ее директором. Многие молодые художники критиковали эту систему как подавляющую творчество и индивидуальность. Новое поколение авангарда порвало с этой традицией, часто получая свое образование на Западе. Однако в искусстве система «мастер-ученик» сохраняет секреты и навыки прошлого. Некоторые линии передачи мастер-ученик можно проследить до периода Камакура, из которого они продолжают использовать стиль или тему великого мастера. Японские художники считают техническую виртуозность sine qua non своей профессией, и этот факт признается остальным миром как одна из отличительных черт японского искусства.

Национальное правительство активно поддерживает искусство через Агентство по делам культуры, созданное в 1968 году как специальный орган Министерства образования. Бюджет агентства на 1989 финансовый год вырос до 37,8 миллиардов фунтов стерлингов после пяти лет сокращения бюджета, но все же составлял намного меньше 1 процента от общего бюджета. Отдел по делам культуры агентства распространял информацию об искусстве в Японии за рубежом а (文化 財 保護 сейчас, 文化 財 protected) охранял культурное наследие страны. Отдел по вопросам культуры занимается такими областями, как продвижение искусства и культуры, авторские права на искусство и улучшение национального языка. Он также поддерживает национальные и местные фестивали искусства и культуры, а также финансирует выездные культурные мероприятия в области музыки, театра, танцев, художественных выставок и кинопроизводства. Предлагаются специальные призы для поощрения молодых художников и признанных практиков, а также ежегодно выделяются некоторые гранты, позволяющие иматься за границей. Агентство финансирует национальные музеи современного искусства в Токио и Национальный музей западного искусства в Токио, в которых проходят выставки японских, так и международных. Агентство также поддерживает Японскую академию искусств, которая награждает выдающихся деятелей искусства и литературы, назначает их члену и предлагает 3,5 миллиона фунтов стерлингов в качестве призовых. Награды вручаются в присутствии Императора, который лично награждает высшей наградой - Орденом Культуры. Токийский университет искусств также принимал активное участие в нескольких художественных мероприятиях в предыдущие годы. Другие их кампусы также включают различные курсы.

Частное спонсорство и фонды

Патронаж в области искусства и поощрения со стороны правительства расширены, чтобы включить новые совместные усилия с корпоративной Японией по финансированию сверх ограниченного бюджета Агентства по делам культуры. Участвующие другие сферы присуждения премий в области искусства. Все большее число корпораций присоединяется к газетам, спонсируя выставки и представления и разыгрывая ежегодные призы. Наиболее важными из множества присужденных литературных наград являются почтенная премия Наоки и премия Акутагавы, последний эквивалент Пулитцеровской премии в США..

В 1989 году усилия по развитию межкультурного обмена приводят к учреждению японской «Нобелевской программы » в области искусства Империал премиум, присуждаемой компанией. Эта премия в размере 100 000 долларов США была профинансирована в основном конгломератом средств массовой информации Fujisankei Communications Group и была присуждена на всемирной основе.

Ряд фондов, продвигающих искусство, возник в 1980-х годах, в том числе сохранение данных за границей, особенно вдоль Шелкового пути в Внутренней Азии и в Дуньхуан в Китае. Еще одна международная договоренность была заключена в 1988 году с Смитсоновским институтом США для совместного обмена высокотехнологичными исследованиями азиатских артефактов. Правительство играет важную роль, финансирует Японский фонд, который использует традиционные японские художественные коллективы для выступлений за рубежом, осуществляет научные обмены, проводит ежегодные программы. Фестиваль искусств, который проводится каждую осень в течение двух месяцев для представителей всех видов исполнительского искусства, спонсируется Агентством по делам культуры. Крупные города также оказывают существенную поддержку искусству; Все большее число городов в 1980-х годах финансирует строительство и стимулирование государственного финансирования, предлагая призы, такие как инициированный город Мацуэ. Ряд новых муниципальных музеев также предоставляли в 80-е годы примерно на треть больше помещений, чем было ранее. В конце 1980-х в Токио было добавлено более двадцати новых культурных залов, в частности, большой Бункамура, построенный Tokyu Group и реконструкция Шекспира Театр Глобус. Все эти усилия отражают растущий популярный энтузиазм в отношении искусства. Японские покупатели произведений захватили западные арт-искусства в конце 1980-х, заплатив рекордные суммы за картины импрессионистов и 51,7 миллиона долларов США только за один синий период Пикассо.

См. Также
Список литературы
Источники
  • Эта статья была на основе материалов из WebMuseum Paris - Выставка произведений известного искусства [1].
  • Япония -

Эта статья включает материалы общественного достояния из Страновые исследования Библиотеки Конгресса веб-сайт http://lcweb2.loc.gov / frd / cs /.

  • Бордман, Джон, «Распространение классического искусства в древности», Принстонский университет Press, 1994, ISBN 0-691-03680-2
  • Эрл, Джо (1999). Великолепие Мэйдзи: сокровища императорской Японии: шедевры из коллекции Халили. Санкт-Петербург, Флорида: Broughton International Inc. ISBN 1874780137. OCLC 42476594. CS1 maint: ref = harv (ссылка )
  • Импи, Оливер, в Бэтти, Дэвид, изд., Sotheby's Concise Encyclopedia of Porcelain, 71–74, 1990, Conran Octopus. ISBN 1850292515
  • Кемпфер, HM и WOG Sickinghe Очаровательный мир японского художника. Коллекция эссе по японскому искусству, подготовленные члены правительства японского искусства и ремесел, Гаага, японского искусства и ремесел, 1971. ISBN 0-87093-156-3
  • Капур, Ник (2018). Япония на распутье: конфликт и компромисс после Анпо. Кембридж, Массачусетс: Harvard University Press. ISBN 978-0674984424.
  • «Александр Македонский: культурные контакты Востока и Запада от Греции до Японии» (NHK и Токийский национальный музей, 2003 г.)
  • «De l'Indus à l'Oxus, Archéologie de l'Asie Centrale», Осмунд Бопеараччи, Кристин Сакс, ISBN 2-9516679-2-2
  • «Перекресток Азии, трансформация в воображать е и символы », 1992, ISBN 0-9518399-1-8
Дополнительная литература
Внешние ссылки
На Викискладе есть материалы, связанные с японским искусством.
Викиисточник содержит текст статьи Британской энциклопедии 1911 года о Японское искусство.
Последняя правка сделана 2021-05-24 03:13:57
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте