История искусств

редактировать
Академическое изучение предметов искусства в их историческом развитии
Венера Милосская в Лувре

История искусства - это исследование эстетических объектов и визуального выражения в историческом и стилистическом контексте. Традиционно дисциплина истории искусства делала упор на живопись, рисунок, скульптуру, архитектуру, керамику и декоративное искусство, но сегодня история искусства исследует более широкие аспекты визуальной культуры, включая различные визуальные и концептуальные результаты, связанные с постоянно меняющимся определением искусства.. История искусства включает в себя изучение предметов, созданных различными культурами по всему миру и на протяжении всей истории, которые передают значение, важность или полезность, прежде всего с помощью визуальных средств.

Как дисциплина, история искусства отличается от художественной критики, которая связана с установлением относительной художественной ценности отдельных работ по сравнению с другими произведениями сопоставимого стиля или санкционированием всего стиля или движение; и теория искусства или «философия искусства », которая касается фундаментальной природы искусства. Одна из ветвей этой области исследования - эстетика, которая включает в себя исследование загадки возвышенного и определение сущности красоты. Технически история искусства - это не такие вещи, потому что историк искусства использует исторический метод, чтобы ответить на вопросы: как художник пришел к созданию произведения? Кто был покровителем? Кто был их учителем? Кто был аудиторией? Кто были их учениками? Какие исторические силы сформировали творчество художника и как он или она, в свою очередь, повлияли на ход художественных, политических и социальных событий? Однако сомнительно, можно ли дать удовлетворительный ответ на многие вопросы такого рода, не рассматривая также основные вопросы о природе искусства. Текущий дисциплинарный разрыв между историей искусства и философией искусства (эстетики) часто мешает этому исследованию.

Содержание

  • 1 Методологии
  • 2 Хронология выдающихся методов
    • 2.1 Плиний Старший и древние прецеденты
    • 2.2 Биографии Вазари и художников
    • 2.3 Винкельман и художественная критика
    • 2.4 Вёльфлин и стилистический анализ
    • 2.5 Ригль, Викхофф и Венская школа
    • 2.6 Панофски и иконография
    • 2.7 Фрейд и психоанализ
    • 2.8 Юнг и архетипы
    • 2.9 Маркс и идеология
    • 2.10 Феминистская история искусства
    • 2.11 Барт и семиотика
    • 2.12 Музейные исследования и коллекционирование
    • 2.13 Новый материализм
    • 2.14 Националистическая история искусства
  • 3 Разделение по периодам
  • 4 Профессиональные организации
  • 5 См. Также
  • 6 Примечания и ссылки
  • 7 Дополнительная литература
  • 8 Внешние ссылки

Методологии

История искусства - это междисциплинарный практика, которая анализирует различные факторы - культурные, политические, религиозные, экономические или художественные - которые способствуют внешний вид произведения искусства.

Историки искусства используют ряд методов в своих исследованиях онтологии и истории объектов.

Историки искусства часто рассматривают произведения в контексте своего времени. В лучшем случае это делается таким образом, чтобы уважать мотивацию и императивы его создателя; с учетом желаний и предубеждений покровителей и спонсоров; со сравнительным анализом тем и подходов коллег и учителей творца; и с учетом иконографии и символики. Короче говоря, этот подход рассматривает произведение искусства в контексте мира, в котором оно было создано.

Историки искусства также часто исследуют произведения через анализ формы; то есть использование создателем линии, формы, цвета, текстуры и композиции. Этот подход исследует, как художник использует двухмерную картинную плоскость или трехмерное скульптурное или архитектурное пространство для создания своего искусства.. Использование этих отдельных элементов приводит к репрезентативному или нерепрезентативному искусству. Имитирует ли художник объект или изображение, встречающееся в природе? Если так, то это репрезентативный. Чем ближе искусство к идеальной имитации, тем оно реалистичнее. Художник не имитирует, а вместо этого полагается на символизм, или в важном смысле стремится уловить сущность природы, а не копировать ее напрямую? Если это так, искусство не является репрезентативным - также называется абстрактным. Реализм и абстракция существуют как континуум. Импрессионизм - пример изобразительного стиля, который не был прямым подражанием, но стремился создать «впечатление» от природы. Если работа не является репрезентативной и является выражением чувств, стремлений и стремлений художника или поиск идеалов красоты и формы, работа не репрезентативная или произведение экспрессионизма.

An Иконографический анализ - это анализ, который фокусируется на определенных элементах дизайна объекта. Внимательно изучив такие элементы, можно проследить их происхождение и сделать выводы относительно происхождения и траектории этих мотивов. В свою очередь, можно сделать любое количество наблюдений относительно социальных, культурных, экономических и эстетических ценностей лиц, ответственных за создание объекта.

Многие историки искусства используют критическую теорию, чтобы сформулировать свои исследования объектов. Теория чаще всего используется при работе с более новыми объектами, начиная с конца 19 века. Критическая теория в истории искусства часто заимствуется у литературоведов, и она предполагает применение нехудожественных аналитических рамок к изучению предметов искусства. Феминистская, марксистская, критическая раса, квир и постколониальные теории - все они прочно укоренились в этой дисциплине. Как и в литературоведении, среди ученых есть интерес к природе и окружающей среде, но направление, которое это примет в данной дисциплине, еще не определено.

Совсем недавно средства массовой информации и цифровые технологии представили возможности визуального, пространственного и экспериментального анализа. Соответствующие формы варьируются от фильмов до интерактивных форм, включая виртуальные среды, дополненные среды, локальные медиа, сетевые медиа и т.д. и игровые характеристики истории и искусства.

Хронология выдающихся методов

Плиний Старший и древние прецеденты

Самыми ранними из сохранившихся сочинений об искусстве, которые можно отнести к истории искусства, являются отрывки из Плиния Старшего Естествознания (ок. 77-79 гг. н. э.), касающиеся развития греческой скульптуры и живописи. Из них можно проследить идеи Ксенократа Сикионского (ок. 280 г. до н.э.), греческого скульптора, который, возможно, был первым историком искусства. Работа Плиния, будучи главным образом энциклопедией наук, таким образом, оказала влияние с Возрождения и далее. (Особенно хорошо известны отрывки о техниках, использованных художником Апеллесом ок. (332-329 до н.э.).) Подобные, хотя и независимые, события произошли в Китае VI века, где каноник достойных Художники были созданы писателями из класса ученых-чиновников. Эти писатели, обязательно владеющие каллиграфией, сами были художниками. Художники описаны в Шести принципах живописи, сформулированных Се Хэ.

Вазари и биографиях художников

Джорджо Вазари, Автопортрет c.1567 Антон фон Марон, Портрет Иоганна Иоахима Винкельмана, 1768

В то время как личные воспоминания об искусстве и художниках уже давно написаны и прочитаны (см. Лоренцо Гиберти Commentarii, как лучший ранний пример), именно Джорджо Вазари, тосканский художник, скульптор и автор книги Жизни самых выдающихся художников, скульпторов и архитекторов, написал первую настоящую историю искусства.. Он подчеркнул прогресс и развитие искусства, что стало важной вехой в этой области. Это был личный исторический отчет, в котором представлены биографии отдельных итальянских художников, многие из которых были его современниками и личными знакомыми. Самым известным из них был Микеланджело, и рассказ Вазари поучительно, хотя местами предвзято.

Идеи Вазари об искусстве оказали огромное влияние и послужили образцом для многих, в том числе на севере Европы Карел ван Мандер Шильдер-Бёк и Teutsche Akademie Иоахима фон Сандрарта. Подход Вазари господствовал до 18 века, когда его биографический отчет об истории подвергся критике.

Винкельманн и художественная критика

Такие ученые, как Иоганн Иоахим Винкельманн (1717 г.) –1768), критиковали «культ» творческой личности Вазари и утверждали, что реальный акцент в изучении искусства должен делаться на взглядах образованного смотрящего, а не на уникальной точке зрения харизматичного художника. Таким образом, произведения Винкельмана стали началом художественной критики. Его двумя наиболее известными работами, которые представили концепцию художественной критики, были Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst, опубликованная в 1755 году, незадолго до его отъезда в Рим (Fuseli опубликовал английский перевод в 1765 году. под заголовком «Размышления о живописи и скульптуре греков») и «Geschichte der Kunst des Altertums» («История искусства в древности»), опубликованном в 1764 г. (это первое появление фразы «история искусства» в названии книга) ». Винкельманн подверг критике художественные излишества форм барокко и рококо и сыграл важную роль в реформировании вкуса в пользу более трезвого неоклассицизма. Якоб Буркхардт (1818–1897), один из основоположников истории искусства, отмечал, что Винкельманн был «первым, кто различал периоды античного искусства и связывал историю стиля с мировой историей». середина 20 века область искусства была доминирующей под руководством немецкоязычных ученых. Таким образом, работа Винкельмана знаменовала собой вхождение истории искусства в высокофилософский дискурс немецкой культуры.

Винкельмана жадно читали Иоганн Вольфганг Гете и Фридрих Шиллер, оба из которых начали писать об истории искусства, и его рассказ о Группа лаокоона вызвала отклик Лессинг. Появление искусства в качестве основного предмета философских спекуляций было подтверждено появлением в 1790 г. книги Иммануила Канта Критики суждения, чему способствовал Гегель Лекции по эстетике. Философия Гегеля послужила непосредственным источником вдохновения для Карла Шнаазе. Niederländische Briefe Шнаазе заложил теоретические основы истории искусства как автономной дисциплины, а его Geschichte der bildenden Künste, один из первых исторических обзоров истории искусства от античности до эпохи Возрождения, способствовал преподаванию истории искусства в немецкоязычных университетах.. Обзор Шнаазе был опубликован одновременно с аналогичной работой Франца Теодора Куглера.

Вёльфлина и стилистического анализа

См.: Формальный анализ.

Генрих Вёльфлин (1864–1945), который учился Буркхардт в Базеле - «отец» истории современного искусства. Вельфлин преподавал в университетах Берлина, Базеля, Мюнхена и Цюриха. Ряд студентов сделали выдающуюся карьеру в истории искусства, в том числе Якоб Розенберг и. Он представил научный подход к истории искусства, сосредоточив внимание на трех концепциях. Во-первых, он пытался изучать искусство с помощью психологии, в частности, применяя работы Вильгельма Вундта. Он утверждал, среди прочего, что искусство и архитектура хороши, если они напоминают человеческое тело. Например, дома были хорошими, если их фасады были похожи на лица. Во-вторых, он представил идею изучения искусства через сравнение. Сравнивая отдельные картины друг с другом, он смог различить стиль. Его книга Ренессанс и Барокко развивает эту идею и первой показывает, чем эти стилистические периоды отличаются друг от друга. В отличие от Джорджо Вазари, Вёльфлина не интересовали биографии художников. Фактически он предложил создать «историю искусств без имен». Наконец, он изучал искусство, основанное на идеях государственности. Его особенно интересовало, существует ли по сути «итальянский» и по своей сути «немецкий » стиль. Этот последний интерес наиболее полно сформулирован в его монографии о немецком художнике Альбрехте Дюрере.

Ригле, Викхоффе и Венской школе

. Одновременно с творчеством Вельфлина возникла крупная школа историко-художественной мысли. в Венском университете. В первом поколении Венской школы доминировали Алоис Ригль и Франц Викхофф, оба ученики Морица Таузинга, и характеризовались тенденцией переоценивать пренебрежение или пренебрежительные периоды в истории искусства. Ригль и Викхофф много писали об искусстве поздней античности, которое до них считалось периодом отхода от классического идеала. Ригль также внес свой вклад в переоценку барокко.

Следующее поколение профессоров в Вене включало Макс Дворжак, Юлиус фон Шлоссер, Ганс Титце, Карл Мария Свобода и Йозеф Стшиговский. Ряд наиболее важных историков искусства двадцатого века, в том числе Эрнст Гомбрих, получили в это время свои ученые степени в Вене. Термин «Вторая венская школа» (или «Новая венская школа») обычно относится к следующему поколению венских ученых, включая Ханса Седльмайра, Отто Пехта и Гвидо Кашница фон Вайнберга. Эти ученые начали в 1930-х годах возвращаться к работе первого поколения, особенно к Риглю и его концепции Kunstwollen, и попытались развить ее в полноценную искусствоведческую методологию. Седльмайр, в частности, отвергал детальное изучение иконографии, патронажа и других подходов, основанных на историческом контексте, предпочитая вместо этого сосредоточиться на эстетических качествах произведения искусства. В результате Вторая венская школа приобрела репутацию безудержного и безответственного формализма и, кроме того, была окрашена открытым расизмом Седльмайра и его членством в нацистской партии. Эту последнюю тенденцию, однако, разделяли далеко не все члены школы; Пехт, например, сам был евреем и был вынужден покинуть Вену в 1930-х годах.

Панофский и иконография

Фотограф неизвестен, Абы Варбург ок. 1900

Наше понимание символического содержания искусства в 21 веке исходит от группы ученых, собравшихся в Гамбурге в 1920-х годах. Наиболее известными среди них были Эрвин Панофски, Эби Варбург, Фриц Саксл и Гертруда Бинг. Вместе они разработали большую часть словарного запаса, который продолжает использоваться в 21 веке историками искусства. «Иконография», корни которой означают «символы из письма», относятся к предметам искусства, полученным из письменных источников, особенно из Священных Писаний и мифологии. «Иконология» - более широкий термин, относящийся ко всей символике, независимо от того, происходит ли она из определенного текста или нет. Сегодня историки искусства иногда используют эти термины как синонимы.

Панофский в своих ранних работах также развивал теории Ригля, но со временем стал больше интересоваться иконографией, и в частности передачей тем, связанных с классической античностью в Средние века и Возрождение. В этом отношении его интересы совпадали с интересами Варбурга, сына богатой семьи, который собрал в Гамбурге впечатляющую библиотеку, посвященную изучению классических традиций в более позднем искусстве и культуре. Под эгидой Саксла эта библиотека была преобразована в исследовательский институт, связанный с Гамбургским университетом, где преподавал Панофски.

Варбург умер в 1929 году, а в 1930-х годах Саксл и Панофски, оба евреи, были вынуждены покинуть Гамбург. Саксл поселился в Лондоне, взяв с собой библиотеку Варбурга и основав Институт Варбурга. Панофски поселился в Принстоне в Институте перспективных исследований. В этом отношении они были частью необычайного притока немецких историков искусства в англоязычную академию в 1930-х годах. Эти ученые были в значительной степени ответственны за превращение истории искусства в законную область изучения в англоязычном мире, и влияние методологии Панофски, в частности, определило курс американской истории искусства для целого поколения.

Фрейд и психоанализ

Генрих Вёльфлин был не единственным ученым, который использовал психологические теории при изучении искусства. Психоаналитик Зигмунд Фрейд написал книгу о художнике Леонардо да Винчи, в которой он использовал картины Леонардо, чтобы исследовать психику и сексуальную ориентацию художника. Из своего анализа Фрейд сделал вывод, что Леонардо, вероятно, был гомосексуалистом.

Групповая фотография 1909 года напротив Университета Кларка. Первый ряд: Зигмунд Фрейд, Грэнвилл Стэнли Холл, Карл Юнг ; задний ряд: Авраам А. Брилл, Эрнест Джонс, Шандор Ференци

Хотя использование посмертного материала для проведения психоанализа вызывает споры среди историков искусства, особенно с учетом сексуального нравы времен Леонардо и Фрейда разные, это часто делается. Одним из самых известных психоаналитиков является Лори Шнайдер Адамс, написавшая популярный учебник «Искусство сквозь время» и книгу «Искусство и психоанализ».

Ничего не подозревающий поворот в истории художественной критики произошел в 1914 году, когда Зигмунд Фрейд опубликовал психоаналитическую интерпретацию Моисея Микеланджело под названием Der Moses des Michelangelo как один из первых психологов, основанных на анализе произведения искусства. Фрейд впервые опубликовал эту работу вскоре после прочтения «Жизни Вазари». По неизвестным причинам Фрейд изначально опубликовал статью анонимно.

Юнг и архетипы

Карл Юнг также применил психоаналитическую теорию к искусству. К.Г. Юнг был швейцарским психиатром, влиятельным мыслителем и основателем аналитической психологии. Подход Юнга к психологии подчеркивал важность понимания психики посредством исследования миров снов, искусства, мифологии, мировой религии и философии.. Большую часть своей жизни он посвятил изучению восточной и западной философии, алхимии, астрологии, социологии, а также литературы и искусства.. Его наиболее заметные вклады включают его концепцию психологического архетипа, коллективного бессознательного и его теорию синхронности. Юнг полагал, что многие переживания, воспринимаемые как совпадение, были не просто следствием случайности, но вместо этого предполагал проявление параллельных событий или обстоятельств, отражающих эту определяющую динамику. Он утверждал, что коллективное бессознательное и архетипические образы обнаруживаются в искусстве. Его идеи были особенно популярны среди американских абстрактных экспрессионистов в 1940-х и 1950-х годах. Его работы вдохновили сюрреалистов на рисование образов из снов и бессознательного.

Юнг подчеркивал важность баланса и гармонии. Он предупредил, что современные люди слишком сильно полагаются на науку и логику и выиграют от интеграции духовности и понимания царства бессознательного. Его работа не только подтолкнула к аналитической работе историками искусства, но он стал неотъемлемой частью искусства. Джексон Поллок, например, создал серию рисунков для сопровождения своих психоаналитических сеансов со своим юнгианским психоаналитиком доктором Джозефом Хендерсоном. Хендерсон, который позже опубликовал рисунки в тексте, посвященном сеансам Поллока, осознал, насколько сильны рисунки в качестве терапевтического инструмента.

Психоанализ в истории искусства получил глубокое наследие, выходящее за рамки Фрейда и Юнга. Известная историк-феминистка Гризельда Поллок, например, опирается на психоанализ как при чтении современного искусства, так и при перечитывании модернистского искусства. С чтением Гризельдой Поллок французского феминистского психоанализа и, в частности, с трудами Юлии Кристевой и Браха Л. Эттингер, а также с чтением Розалинды Краусс Жак Лакан и Жан-Франсуа Лиотар и кураторское перечитывание Катрин де Зегер искусства, феминистская теория, написанная в областях французского феминизма и психоанализа. сильно повлиял на переосмысление как мужчин, так и женщин-художников в истории искусства.

Маркс и идеология

В середине 20 века историки искусства охватили социальную историю, используя критические подходы. Цель заключалась в том, чтобы показать, как искусство взаимодействует с властными структурами в обществе. Одним из критических подходов, которые использовали искусствоведы, был марксизм. Марксистская история искусства попыталась показать, как искусство было привязано к определенным классам, как изображения содержат информацию об экономике и как изображения могут сделать существующее положение вещей естественным (идеология ).

Марсель Дюшан и движение Дада начали движение против Художественный стиль. Разные художники не хотели создавать произведения искусства, которым все соответствовали в то время. Эти два движения помогали другому художнику создавать произведения, которые не рассматривались как традиционное искусство. Некоторые примеры стилей, которые были ответвлением анти-художественного движения, будут быть неодадаизмом, сюрреализмом и конструктивизмом. Эти стили и художник не хотели сдаваться традиционным способам искусства. Такой образ мышления спровоцировал политические движения, такие как русская революция и коммунистические идеалы.

Художник Исаак Произведение Бродского «Ударник из Днепрстроя» 1932 года показывает его политическую причастность к искусству. Это произведение искусства можно проанализировать, чтобы показать внутренние проблемы, которые переживала Советская Россия в то время. Самым известным марксистом был Клемент Гринберг, получивший известность в конце 1930-х годов своим эссе «Авангард и Китч ». В своем эссе Гринберг утверждал, что авангард возник для защиты эстетических стандартов от упадка вкуса в обществе потребления и рассматривает китч и искусство как противоположности. Гринберг далее утверждал, что авангард и модернистское искусство были средством противостояния уравниванию культуры, производимому капиталистической пропагандой. Гринберг присвоил немецкое слово «китч » для описания этого потребительства, хотя его коннотации с тех пор изменились на более утвердительное понятие оставшихся материалов капиталистической культуры. Позже Гринберг стал известен тем, что исследовал формальные свойства современного искусства.

Мейер Шапиро - один из самых запоминающихся марксистских историков искусства середины XX века. Хотя он писал о многочисленных периодах времени и темах в искусстве, его лучше всего помнят за его комментарий к скульптуре позднего Средневековья и начала Возрождения, когда он увидел свидетельства капитализм зарождение и феодализм упадок

Арнольд Хаузер написал первый марксистский обзор западного искусства, озаглавленный «Социальная история искусства». Он попытался показать, как классовое сознание отражалось в основные периоды искусства. Когда книга была опубликована в 1950-х годах, она вызвала споры, поскольку в ней обобщаются целые эпохи. Стратегия, которая теперь называется «вульгарный марксизм ".

История марксистского искусства, была усовершенствована в отделе истории искусств UCLA такие ученые, как Т. Дж. Кларк, О. К. Веркмайстер, Дэвид Кунцл, Теодор В. Адорно и Макс Хоркхаймер. Т. Дж. Кларк был первым историком искусства, писавшим с марксистской точки зрения, отказавшимся от вульгарного марксизма. Он написал марксистские истории искусства нескольких импрессионистов и реалистов, в том числе Гюстава Курбе и Эдуара Мане. Эти книги были сосредоточены на политическом и экономические условия, в которых создавалось искусство.

История феминистского искусства

Очерк Линды Ночлин «Почему не было великих женщин-художников? » помог зажечь феминистская история искусства 1970-х и остается одним из самых читаемых эссе о художницах. Затем последовала статья 1972 года C ollege Art Association Группа под председательством Ночлина на тему «Эротизм и образ женщины в искусстве XIX века». В течение десятилетия множество статей, статей и эссе получили растущую динамику, подпитываемую феминистским движением второй волны, критическим дискурсом о взаимодействии женщин с искусством как в качестве художников, так и субъектов. В своем новаторском эссе Нохлин применяет феминистскую критическую схему, чтобы показать систематическое исключение женщин из художественного обучения, утверждая, что исключение из практики искусства, а также канонической истории искусства было следствием культурных условий, которые ограничивали и ограничивали женщин в области производства искусства.. К тем немногим, кто действительно добился успеха, относились как к аномалиям и не являлись образцом для последующего успеха. Гризельда Поллок - еще один видный историк феминистского искусства, чье использование психоаналитической теории описано выше.

В то время как история феминистского искусства может быть сосредоточена на любом временном периоде и месте, большое внимание было уделено современной эпохе. Некоторые из этих исследований сосредоточены на движении феминистского искусства, которое конкретно относится к опыту женщин. Часто феминистская история искусства предлагает критическое «перечитывание» западного художественного канона, такое как переинтерпретация Кэрол Дункан Les Demoiselles d'Avignon. Два пионера в этой области - Мэри Гаррард и Норма Броуд. Их антологии «Феминизм и история искусства: ставя под вопрос ектению», «Расширяющийся дискурс: феминизм и история искусства» и «Reclaiming Feminist Agency: Feminist Art History After Postmodernism» - существенные усилия, направленные на привнесение феминистских взглядов в дискурс истории искусства. Пара также стала соучредителем.

Барт и семиотика

В отличие от иконографии, которая стремится идентифицировать значение, семиотика занимается тем, как создается значение. Коннотируемые и обозначенные значения Роланда Барта имеют первостепенное значение для этого исследования. В любом конкретном произведении искусства интерпретация зависит от идентификации - узнавания визуального знака и - мгновенных культурных ассоциаций, которые приходят с узнаванием. Главная задача семиотического историка искусства - найти способы навигации и интерпретации коннотируемого значения.

Семиотическая история искусства стремится раскрыть кодифицированное значение или смыслы в эстетическом объекте, исследуя его связь с коллективное сознание. Историки искусства обычно не придерживаются какой-либо конкретной семиотики, а скорее создают объединенную версию, которую они включают в свою коллекцию аналитических инструментов. Например, Мейер Шапиро позаимствовал дифференциальное значение Соссюра, пытаясь читать знаки в том виде, в каком они существуют в системе. Согласно Шапиро, чтобы понять значение фронтальности в конкретном изобразительном контексте, ее нужно отличать от альтернативных возможностей, таких как профиль или трехчетвертный вид, или рассматривать в связи с ними.. Шапиро объединил этот метод с работами Чарльза Сандерса Пирса, чей объект, знак и интерпретатор обеспечили структуру для его подхода. Алекс Поттс демонстрирует применение концепций Пирса к визуальному представлению, исследуя их в отношении Моны Лизы. Например, если рассматривать Мона Лизу как нечто, выходящее за рамки ее материальности, значит идентифицировать ее как знак. Затем он распознается как относящийся к объекту вне себя, женщине или Моне Лизе. Изображение, похоже, не имеет религиозного значения и, следовательно, может считаться портретом. Эта интерпретация приводит к цепочке возможных интерпретаций: кто был натурщиком по отношению к Леонардо да Винчи ? Какое значение она имела для него? Или, может быть, она символ всего женского рода. Эта цепочка интерпретаций или «неограниченный семиозис» бесконечна; Задача искусствоведа - установить границы возможных интерпретаций, а также раскрыть новые возможности.

Семиотика действует в соответствии с теорией, согласно которой изображение может быть понято только с точки зрения зрителя. Художник вытесняется зрителем как носитель смысла, даже в той степени, в которой интерпретация остается действительной, независимо от того, задумал ли ее создатель. Розалинда Краусс поддержала эту концепцию в своем эссе «Во имя» Пикассо ». Она осудила монополию художника на смысл и настаивала на том, что смысл может быть получен только после того, как произведение будет удалено из исторического и социального контекста. Мике Бал аналогично утверждала, что смысла не существует даже до тех пор, пока изображение не увидит зритель. Только после признания этого значение может открыться для других возможностей, таких как феминизм или психоанализ.

Музейные исследования и коллекционирование

Аспекты предмета, которые вышли на первый план в последние десятилетия включают интерес к покровительству и потреблению искусства, включая экономику арт-рынка, роль коллекционеров, намерения и стремления тех, кто заказывает произведения, а также реакцию современных и более поздних зрителей и владельцев. Музейное дело, включая историю музейного коллекционирования и экспонирования, в настоящее время является специализированной областью изучения, как и история коллекционирования.

Новый материализм

Научные достижения сделали возможным гораздо более точное исследование материалов и методов, используемых для создания произведений, особенно инфракрасного и рентгеновского фотографические техники, которые позволили снова увидеть многие рисунки картин. Теперь возможен надлежащий анализ пигментов, используемых в красках, что опровергает многие атрибуции. Дендрохронология для панно и радиоуглеродное датирование старых объектов в органических материалах позволило научным методам датирования объектов подтвердить или опровергнуть даты, полученные из стилистического анализа или документальные доказательства. Развитие хорошей цветной фотографии, которая теперь хранится в цифровом виде и доступна в Интернете или другими способами, изменило изучение многих видов искусства, особенно тех, которые охватывают объекты, существующие в большом количестве и широко разбросанные по коллекциям, такие как иллюминированные рукописи и персидские миниатюры и многие виды археологических произведений искусства.

Параллельно с этими техническими достижениями историки искусства проявляли растущий интерес к новым теоретическим подходам к природе произведений искусства как объектов. Теория вещей, теория акторов – сетей и объектно-ориентированная онтология играют все более важную роль в художественно-исторической литературе.

Националистическая история искусства

Создание искусства, академическая история искусства и история художественных музеев тесно переплетаются с ростом национализма. Искусство, созданное в современную эпоху, по сути, часто было попыткой вызвать чувство национального превосходства или любви к своей стране. Русское искусство является особенно хорошим примером этого, поскольку русский авангард, а позже советское искусство были попытками определить идентичность этой страны.

Большинство искусствоведов, работающих сегодня, определяют свою специальность как искусство определенной культуры и периода времени, и часто такими культурами также являются нации. Например, кто-то может специализироваться на истории немецкого или современного китайского искусства XIX века. Фокус на государственности имеет глубокие корни в дисциплине. В самом деле, Вазари Жизни выдающихся художников, скульпторов и архитекторов - это попытка показать превосходство флорентийской художественной культуры и Генриха Вельфлина » В своих трудах (особенно в его монографии Альбрехта Дюрера ) делается попытка отличить итальянский стиль от немецкого в искусстве.

Многие из крупнейших и наиболее хорошо финансируемых художественных музеев мира, такие как Лувр, Музей Виктории и Альберта и Национальный Галерея искусств в Вашингтоне принадлежит государству. В большинстве стран действительно есть национальная галерея с явной миссией по сохранению культурного наследия, принадлежащего правительству, независимо от того, какие культуры создали искусство, и часто неявной миссией по укреплению собственного культурное наследие. Таким образом, Национальная художественная галерея демонстрирует искусство, созданное в Соединенных Штатах, но также владеет предметами со всего мира.

Разделение по периоду

Дисциплина истории искусства традиционно делится на специализации или концентрации в зависимости от эпох и регионов с дальнейшим подразделением на основе медиа. Таким образом, кто-то может специализироваться на «немецкой архитектуре 19 века или на« тосканской скульптуре 16 века ». Подполя часто включаются в специализацию. Например, Древний Ближний Восток, Греция, Рим и Египет обычно считаются особой концентрацией Древнего искусства. В некоторых случаях эти специализации могут быть тесно связаны (например, Греция и Рим), в то время как в других такие союзы гораздо менее естественны (например, индийское искусство против корейского искусства).

Незападные или глобальные взгляды на искусство становятся все более преобладающими в историческом каноне искусства с 1980-х годов.

«История современного искусства» относится к исследованию периода с 1960-х годов до сегодняшнего дня, отражая разрыв с предположениями модернизма, принесенных художниками того времени, и преемственность в современном искусстве с точки зрения практика, основанная на концептуализме и практиках.

Профессиональные организации

В США самой важной организацией по истории искусства является College Art Association. Он организует ежегодные конференции и издает Art Bulletin и Art Journal. Подобные организации существуют в других частях мира, а также по специальностям, таким как история архитектуры и история искусства эпохи Возрождения. В Великобритании, например, Ассоциация историков искусства является ведущей организацией и издает журнал под названием История искусства.

См. Также

Примечания и ссылки

Дополнительная литература

Упорядочено по дате
  • Вельфлин, Х. (1915, пер. 1932). Основы истории искусства; проблема развития стиля в позднем искусстве. [Нью-Йорк]: Dover Publications.
  • Hauser, A. (1959). Философия истории искусства. Нью-Йорк: Кнопф.
  • Arntzen, E., Rainwater, R. (1980). Путеводитель по литературе по истории искусств. Чикаго: Американская библиотечная ассоциация.
  • Холли, М.А. (1984). Панофский и основы истории искусства. Итака, Нью-Йорк: издательство Корнельского университета.
  • Джонсон, В. М. (1988). История искусства: его использование и злоупотребления. Торонто: University of Toronto Press.
  • Carrier, D. (1991). Принципы написания истории искусства. Юниверсити-Парк, Пенсильвания: издательство Пенсильванского государственного университета.
  • Кемаль, Салим и Иван Гаскелл (1991). Язык истории искусств. Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-44598-1
  • Фитцпатрик, В. Л. Н. В. Д. (1992). История искусства: контекстный справочный курс. Точка зрения серии. Рестон, Вирджиния: Национальная ассоциация художественного образования.
  • Минор, Вернон Хайд. (1994). Критическая теория истории искусств. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис Холл.
  • Нельсон, Р.С., и Шифф, Р. (1996). Критические термины для истории искусства. Чикаго: University of Chicago Press.
  • Адамс, Л. (1996). Методики искусства: введение. Нью-Йорк, Нью-Йорк: IconEditions.
  • Фрейзер, Н. (1999). Краткий словарь истории искусств Penguin. Нью-Йорк: Справочник по пингвинам.
  • Поллок, Г., (1999). Отличие Canon. Рутледж. ISBN 0-415-06700-6
  • Харрисон, Чарльз, Пол Вуд и Джейсон Гайгер. (2000). Искусство в теории 1648-1815: Антология меняющихся идей. Малден, Массачусетс: Блэквелл.
  • Минор, Вернон Хайд. (2001). История искусства. 2-е изд. Река Аппер Сэдл, Нью-Джерси: Прентис Холл.
  • Робинсон, Хилари. (2001). Феминизм-Арт-Теория: Антология, 1968–2000. Малден, Массачусетс: Блэквелл.
  • Кларк, Т.Дж. (2001). Прощание с идеей: эпизоды из истории модернизма. Нью-Хейвен: издательство Йельского университета.
  • Бухло, Бенджамин. (2001). Неоавангард и индустрия культуры. Кембридж, Массачусетс: MIT Press.
  • Мэнсфилд, Элизабет (2002). История искусства и ее институты: основы дисциплины. Рутледж. ISBN 0-415-22868-9
  • Мюррей, Крис. (2003). Ключевые писатели по искусству. 2 тома, Ключевые руководства Routledge. Лондон: Рутледж.
  • Харрисон, Чарльз и Пол Вуд. (2003). Искусство в теории, 1900–2000: Антология меняющихся идей. 2-е изд. Молден, Массачусетс: Блэквелл.
  • Шайнер, Ларри. (2003). Изобретение искусства: история культуры. Чикаго: Издательство Чикагского университета. ISBN 978-0-226-75342-3
  • Поллок, Гризельда (ред.) (2006). Психоанализ и изображение. Оксфорд: Блэквелл. ISBN 1-4051-3461-5
  • Эмисон, Патрисия (2008). Формирование истории искусства. Университетский парк: издательство Пенсильванского государственного университета. ISBN 978-0-271-03306-8
  • Шарлин Спретнак (2014), Духовная динамика в современном искусстве: пересмотренная история искусства, 1800 г. по настоящее время.
  • Говен Александр Бейли (2014) Духовное рококо: декор и божественность от салонов Парижа до миссий Патагонии. Фарнхэм: Ashgate.

Внешние ссылки

Викиучебники содержат больше информации по теме: История искусства
Найдите историю искусства в Wiktionary бесплатный словарь.
  • Средства массовой информации, связанные с историей искусства на Викискладе
Викицитатник содержит цитаты, связанные с: историей искусства
Последняя правка сделана 2021-06-11 20:39:53
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте